相信无论是学动画、从事动画行业的业内人士,还是单纯热爱动画、沉迷「二次元」的爱好者,大多数人都曾经有类似的经历——或许你是个小圈子里的大手,微博上发个图动辄成百上千转,B站发的视频被密集的弹幕所覆盖。
可当你从圈子里回到现实,根本没有人认识你,你依旧与周围格格不入,甚至,连家人也不理解你的世界,将你喜欢的东西看作是妖魔鬼怪。
或许你在网络上只是个小透明,但好歹有一群志同道合的小伙伴,每天聊天吹水,互相卖对方安利,倾诉着各自对动漫的热爱之情。
可当你脱离网络,现实中的朋友没有人会陪你聊那些你热爱的东西,甚至,他们可能还会对动漫冷嘲热讽,认为这种热爱过于幼稚。
「你学这些有什么用,那玩意儿以后又不能当饭吃。
」
不仅仅是二次元,「有什么用」大概是每一个曾经在某个冷门圈子里小有所长的青少年,都会被家人无数次过问的问题。
它希望将世界一切事物划分为了有用之物和无用之物,彻底隔绝了对「无用之审美」的情操陶冶,其思想代表了成年人的功利主义与青少年时期的纯粹热爱之间的碰撞。
但是,即便你所热爱的东西和整个世界都不一样,看起来似乎「没什么用」,它依然有存在的价值,因为它塑造了你的个人人格,也培养了你的生活情趣。
目前正在上映的电影中有一部叫作《闪光少女》,是目前国产保护月内猫眼评分最高的一部,高达9.2分。
然而,在国产青春片市场妖魔乱舞,各种顶着「大IP+小鲜肉」标签的粗制滥造作依然获得上亿票房的情况下,这部难得的国产青春片佳作却票房惨淡,排片率低下,上映5天仅3000万票房。
《闪光少女》讲述了一个为了向喜欢的师哥证明扬琴的少女陈惊,在组建民乐乐队的过程中遇到了几位二次元女孩。
从互不了解到走进对方的世界,陈惊和她们的「2.5次元」乐队能否改变民乐被冷落、误解的现状?
这些他人眼中的另类,又能否走出自己的路?
她大声喊出了自己的答案:不一样,也能闪光。
很多人说《闪光少女》是个坏名字,我不能同意。
片名其实已经很好的囊括了片子的气质:不想留下任何遗憾的少女们(和一个少男),痛痛快快的活在当下,只为那瞬间的闪耀而耗尽全力,肆意挥洒青春的汗水。
《闪光少女》这个名字其实借鉴自东京事变的同名歌曲,本身就是JPOP名曲。
其实私心一直觉得这个名字和另一首无限开关的JPOP名曲《全力少年》有异曲同工之妙,都是我曾经无限循环的歌曲。
单看名字就能让我这种老胳膊老腿的大叔再一次产生全力奔跑、全力闪耀的冲动,这种名字怎么会是烂名字呢!!
(摔!!
)点击收听閃光少女東京事変-スポーツ苹果女王赛高!
但不可否认的是,《闪光少女》的海报和预告实在是大失水准。
看光海报还以为会是穿着好似《巴拉拉小魔仙》、《舞法天女》的山寨风天雷剧,也让很多影迷敬而远之。
感受一下这片最初宣传海报的风格……真的尬出天际了由于「二次元」近期被资本炒得火热,「二次元」也变成了一个大框,什么东西都在往里面装。
因为只有把概念炒大,那些以二次元为受众的创业公司才能更方便融到资。
于是,无论你来自动画圈,游戏圈,还是LO圈,COS圈,哪怕有些圈子之间实际上联系并没有那么大,大家还是都被叫成了「二次元」。
甚至有些毫不沾边的东西也被强行划到二次元范畴内,这也导致了很多人对这一概念的反感。
在这样的前提下,出一部讲述二次元的青春片,很容易被人误认为是强行蹭热点。
可我想为《闪光少女》作辩解,它真的不是这样一部电影。
资深的二次元们很容易看到有关二次元的部分充满瑕疵,也难免有单纯贴标签的嫌疑——比如说,片中502宿舍的装饰过于浮夸,而且她们的日常穿着也过于夸张,实际上很少有人平时上课也穿LO装和COS服;
比如说,片中对古风的常识不足,为了凸显古风的正当性硬扯上《中国通史》和古代乐器变迁,有些强行拔高的意思,实际上古风的正面意义更多在于发扬传统乐器而非研究历史和继承古乐;又比如说,漫展上的偶像宅跑到音乐厅给民乐打CALL,强行把几个交集很小的圈子凑到一起,也是让人尴尬的一点。
我也就片中的相关部分是否能被二次元接受这一问题,在自己微博上专门做了一个小调查。
结果,即使很多人会对其中二次元部分觉得尴尬,也依然对这个片子抱有好感。
我想问题的关键在于,鲍鲸鲸的剧本有一种真诚的气质。
大多数国产青春片,无非是两个套路。
一种把青春的迷茫和苦痛单独抽出来刻意强调,打架、做爱、堕胎、撕逼,以非常过激的方式撕开青春期的伤痕。
他们有意展现青春的残酷,却又将其仅仅当作一种噱头而并未触碰其本质。
他们或巧妙的利用了青少年对青春的不安和对成熟的渴望,或迎合青春期有意放纵而又充满踌躇的心态,毫不负责将他们推向虚构出的浮华。
他们,只是对日式「太阳族电影」的拙劣模仿。
另一种,则是青春逝去之后的怀旧叙述。
影片是以成年人视角出发的,也是拍给成年人看的。
然而,大多数此类青春片为了引发成年人共鸣,会沦为大肆堆砌时代符号的产物。
甚至,他们可能来自成年人青春不再的吁叹,可能来自酒桌上吹嘘青春往事的谈资,更可能只是中年大叔企图重走青春、满脑子荷尔蒙的意淫。
但《闪光少女》不是这样的青春片。
她讲诉青春的迷茫,却并不是血淋淋的撕开伤口,而是温柔将其抚平。
她也讲诉青春期的爱恋,但并没有爱得撕心裂肺,而仅是浅尝辄止,只是每一段平凡青春里微不足道的小心思。
更重要的是,她还讲述了青春里珍贵的友谊,成长和活力。
青春是拿饮水机涮火锅的小机智,青春是暗中顶撞老师的小叛逆,青春是打架后没心没肺的握手言欢,青春也是低落时和你站在一起的伙伴。
青春是挫败后的踌躇和迷茫,青春更是每一次竭尽全力的闪光。
她没有成年人居高临下式的虚伪和傲慢,也不是猥琐中年人回望青春时的意淫产物,而是真真切切的,真正发生着的青春。
这是目前国内青春片最难得可贵的品质。
至于片中的二次元部分,我无法确定鲍鲸鲸对二次元描述失实的原因。
或许是为了加强戏剧张力,或许是为了还原主流视野下被妖魔化的二次元,又或许是因为圈外人看圈内,有些雾里看花,更可能是三者皆有。
但抛开二次元这一层外皮来说,《闪光少女》的故事核心其实在于每个不一样的人都应该被得到尊重,有拥有闪光的权力。
二次元只是一个切入点罢了。
在这个核心的基础上,虽然鲍鲸鲸笔下的二次元过于夸张,但她并没有像目前众多的「二次元综艺」节目那样以猎奇的心态去展现二次元,而是平等的注视着二次元。
有一些尴尬,有一些不合群,有些行为让人无法理解,但有自己热爱并坚持的东西,刨开「生人勿近」的冷漠外表下依然饱含着青春特有的亲切与热情——无论是不是二次元,这都是青春共通的闪光点。
鲍鲸鲸找到了这个点。
所以尽管女主角陈惊对二次元充满误解,可她在实际接触过真实的二次元后,能够抱着互相尊重的平等态度和她们交朋友。
当陈惊解救了被人欺凌的自闭少女时,说出「每个人都有自己想要珍惜的东西,这事儿好笑吗」时,才真正走进了片中二次元们的内心,正式与二次元们达成和解。
就在陈惊挺身而出的那一刻,我觉得自己也与鲍鲸鲸达成了和解。
尽管鲍鲸鲸笔下的二次元笑话百出,一开场时让我特别尴尬,但就好像与朋友相处一般,只要互相了解之后,仍然会发现对方身上的闪光点。
其实二次元和非二次元没什么不同,朋友之间并不需要一定要对彼此的兴趣爱好都了如指掌,因为无知而闹出的笑话并不是什么大不了的事情,只要大家是平等的,能够互相尊重就好。
在市场上充斥着对二次元的猎奇消费心态时,在我们真正出现一部属于二次元自己的电影之前,我觉得《闪光少女》是非常重要的一步。
按照惯例,每次夸完之后又要到挑刺的时候了。
前方剧透警告《闪光少女》立意可以说是当前国产青春片中的一股清流,剧本结构虽俗套但也相当工整,不过仍然存在着诸多不足。
首先是王道少女漫类型的剧本,男女主虽然立住了,但女主的配角伙伴们还是苍白了不少,尤其是使用琵琶和中阮的贝贝、塔塔。
需知对于青春片而言,配角的鲜活程度能够侧面加强观众对女主的移情,也能更让观众对故事中的世界产生代入感。
想想《花牌情缘》中的肉包君、桌子君和小奏,正因为这些配角立起来了,才能更凸显千早对友情的重视,团队的力量才更有说服力。
真人电影版《花牌情缘》中大量缩减了剧情,但主要配角仍然立得住这也是由于剧本中文戏过多偏向男女主(尤其是开篇略有些冗长了),而群戏中又缺乏女主与配角的互动所造成的。
青春片中共同奋斗的小团队,最重要的是那些细节里的小互动,比如生活中一次无聊琐碎的交谈,比如演奏过程中一个肯定的眼神。
在剧本不能够给配角充分戏份的情况下,通过加强一些细节来让观众在脑海中自行组成形象是更有效的办法。
但剧本对502宿舍众人的喜好并未做出清晰的设定,而是倾向于将二次元属性整个一箩筐的往她们身上加,怎么方便怎么来。
千指大人和樱仔要好很多,前者喜欢《黑执事》,后者喜欢萌系动画,但贝贝、塔塔被塑造得如同纸面人一般,除了LO娘的标签,几乎没留下什么印象。
然后另一个问题,是高潮的错位。
影片的最大高潮来自于西洋乐和民乐大战那一场,在主角经历了漫长的黑暗时刻后,观众压抑许久的情绪在那一场戏得到充分释放。
然而,这场戏实际上已经解决了女主所有的困境,并且突然将视角从女主转移到男主身上,此时唯一悬置的问题变成了男主对女主的感情。
结果是,如果单纯将最后一场戏视为高潮的话,那么它缺乏高潮前的压抑,剧本的情绪线在这里显得有些平了;可如果从男主视角考虑情感线的补完,那这场戏又和前后两场有些割裂,缺少男女主的互动。
最后,也提一下被众多西洋乐学生所诟病的一点:过于夸张化西洋乐与民乐的冲突。
我倒是觉得片子本身的气质,是适合夸张化冲突来引出故事的,完全按照现实中来未免无趣。
但剧本确实在主题深度上没把握好——即使片中有借陈奕迅之口说出「音乐是无国界的」,片中的西洋乐学生也与民乐学生达成了和解,可是,西洋乐和民乐本身,并没有达成和解。
这恐怕是西洋乐学生有所不满的更深层次原因。
片中是有机会做到这一点的,只要在最后一场戏上,多做一些西洋乐和民乐如何融合的过程即可——按最俗套、却也最有效的方式,我原以为最后一场戏会是西洋乐系和民乐系的同台合作,然而剧本并没有这样选择。
或许片中是有心做这样一些尝试的,比如贝贝、塔塔在最后的演奏时换上了吉他和贝斯,可是之前毫无交代,显得突兀了一些,也缺乏足够的说服力能够表明她们在尝试融合西洋乐和民乐。
如果从贝贝、塔塔出发多介绍一些她们对吉他、贝斯的掌握和对西洋乐的了解,整个故事会立得住许多。
说完了鲍鲸鲸编剧的问题,再说王冉的导演。
鲍鲸鲸的剧本细节上哪怕有再多问题,最起码是灵气十足的,台词也相当出色;但是王冉的导演,真的无时不刻流露出一股粗糙的「网大」气息。
首先是过于生硬的转场。
影片中有太多的这样的例子:在上一个场景起音乐烘托情绪,然后最后一个镜头音乐快速淡出,接着是下一个场景的定场镜头。
且不说全片大量采用同样的转场方式过于单调,哪怕完全不懂视听语言的人也很容易感受到影片中转场时情绪的跳跃——观众还在感动上一场戏呢,你怎么就直接切了?!
然后是过于单调的场面调度和剪辑。
坦白说,《闪光少女》的场面调度和剪辑是接近网剧平均水准的,相比院线标准要相差甚远。
在《闪光少女》中,单个镜头里的完整表演很少,多半依靠剪辑来完成。
如何通过镜头的构图,如何通过角色的走位,如何依靠视线匹配剪辑来叙事,片子里展现的很少。
甚至三场演奏的戏,永远是一尘不变的大特写快速剪辑,而且尤其爱用倾斜不稳定的构图来加强视觉刺激。
这么拍燃戏在漫改真人电影里尤其多,可是过犹不及,三场戏拍得差不多是很容易审美疲劳的。
就像那句话说的好,没有武林高手动不动掏刀子,刀子掏多了大家都知道那是用来削苹果的。
缺钱可能是一方面,更重要的恐怕是导演对复杂的场面调度无法掌握,而采取了更省事的做法罢了。
最后,可能也是最重要的,反而不是技术上的。
我深刻觉得导演缺乏了少女力,在表现热血的部分竭尽全力,但在如何抒情上却有些敷衍。
如何用镜头去表现水面下那些无法用言语表达的情感,是每一个拍文戏的导演最需要学习的。
如果镜头里没有情感的积淀,单纯靠剧本上去铺垫,在真正爆发的那一刻,力度会远远不够。
真正好的电影,哪怕剧本已经了如指掌了,可每一次都能从镜头中体会到新的感悟。
说实话,要不是考虑到这是两口子,我都建议鲍鲸鲸换个导演合作了——可是导演能随便换,老公不是随便换的啊!
而且,会喜欢《闪光少女》这种闪耀着少女心故事的观众,谁不希望幕后主创也是对神雕侠侣天作之合?
只能说,导演啊,请你争口气啊,好好补充一下少女力,要拍出更加配得上剧本的片子啊!
《闪光少女》不是一部完美的片子。
同样是音乐题材青春片,《闪光少女》剧本虽然有着优秀的出发点和相对完整的结构,可比起日本的《摇摆少女》无疑还是过于稚嫩了些。
同样是表现二次元题材,《闪光少女》导演也似乎有意识学习漫改真人电影的镜头运动,可比起美国的《歪小子斯科特》,视听语言上还是显得过于保守,缺乏新意。
但是《闪光少女》更重要的是展现了一个国产青春片的可能性。
她让我们看到在中国这片畸形的电影市场下,是仍然可以拍出「正常」的青春片的。
没有撕逼,没有堕胎,更重要的是没有成人的虚伪和意淫,有的是青春中独有的热血,是拼尽全力的奔跑,是每一个平凡青春中不平凡的闪光时刻。
所以哪怕她相比最优秀的那些美国、日本青春片来说相差甚远,我仍然愿意支持她,支持这一份极其难得的「正常」。
愿每一个不一样的孩子,都能成为闪光少女。
愿每一个有梦想的孩子,都能成为全力少年。
本文首发于动画学术趴,作者马小褂,未经授权请勿转载。
在说正题之前,先听一段莫扎特歌剧《魔笛》(Die Zauberflöte, 1791)夜后的经典唱段“我心中燃烧着复仇的火焰”("Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen")。
据说夜后被认为是西洋歌剧花腔女高音技巧第二难的角色——第一难的花腔女高音角色是多尼采蒂(Gaetano Donizetti)歌剧《拉美摩尔的露琪亚》(Lucia di Lammermoor, 1835)里的露琪亚——。
夜后这个角色的难度来源有二:快速的琶音,最高音为high F,音高太高了,非常难唱准;除此之外,《魔笛》是一部用德语演唱的歌剧,德语的发音方法与美声的发声方法相互不太适合(相对来说意大利语更适合美声的发声方法),唱惯了意大利语的歌剧演员在演出德语歌剧的时候都或多或少会感到嗓子不舒服。
Diana Damrau - 复仇的火焰在我心中燃烧 《魔笛》夜后咏叹调 中文字幕版 《闪光少女》开场第一个在琴房里练长笛的女孩吹的是长笛“反串版”的“我心中燃烧着复仇的火焰”。
影片后面还有一段“反串”,西乐和民乐斗琴的时候,有个弹竖琴的弹的是德彪西的《阿拉伯风格曲第一首》(Première Arabesque, 1888)。
有观众看完本片不太理解故事的核心矛盾:学西乐的有那么看不起学民乐的么?
答案是肯定的。
作为一个从小被父母逼着学西乐的二把刀,我周围一起学琴的孩子没有一个不“鄙视”民乐的。
我自己也“鄙视”学民乐的。
先来讲个故事:中国著名作曲家吴祖强在文革期间,会同另外两位作曲家王燕樵、刘德海合写了琵琶协奏曲《草原小姐妹》。
所谓琵琶协奏曲指的是琵琶独奏,西洋管弦乐队伴奏。
曲子写好了,吴祖强找了琵琶演奏家和(可能是)中央交响乐团一起排练,第一次合练之后,初试民乐与西乐搭配的吴祖强心里没底,找乐团的人问感想,得到的答复是:听着挺好听的,就是感觉有一股碎木头音。
“碎木头音”——这就是当年搞西乐的专业乐团对琵琶独奏声音的评价。
但是这里面有两个概念要搞清:什么是“西乐”、什么是“民乐”?
《闪光少女》讲的西乐民乐之争,并不是“外国的音乐”“中国的音乐”这么概括的概念,而是在欧洲兴起、发展了500年的标准化乐队音乐,与在中国的田间地头兴起、在中国的音乐手艺人群体间流传了上千年、极大程度保留原生态属性的民族乐器音乐之争。
海顿西洋音乐界普遍认为奥地利作曲家海顿(Franz Joseph Haydn, 1732-1809)为“交响乐之父”。
在海顿之前,西洋音乐处在巴洛克时期,这个时期是西洋音乐标准化的萌芽阶段,当时的音乐家已经开始有意识地把欧洲各国不同种类的乐器进行归类、改良,并搭配成适合放在一起演奏的一组乐器,比如当时的小提琴已经从12世纪的两根琴弦(当时的名字叫拜占庭里拉Byzantine lyra,从中亚经拜占庭帝国传到欧洲的)、到16世纪初的三根弦,演变为现在普遍的四根弦。
拜占庭里拉然而当时的乐队音乐听上去仍然比较原始,特别是乐器搭配比较自由,比如巴洛克时期代表人物巴赫的《勃兰登堡协奏曲》(Brandenburgische Konzerte, 1721),一共有六首,每首的配器数量和种类五花八门:第一号:全部弦乐器另加一把高音小提琴,2支圆号,3支双簧管,1支大管,通奏低音。
第二号:直笛,双簧管,小提琴,1支高音小号,弦乐器,通奏低音。
第三号:3把小提琴,3把中提琴,3把大提琴,通奏低音(1把低音提琴和1架羽管键琴)。
第四号:1把小提琴,2支直笛,弦乐队,通奏低音。
第五号:小提琴,长笛,羽管键琴,弦乐器,通奏低音。
第六号:2把中提琴,2把低音维奥尔琴,1把大提琴,通奏低音(1把低音提琴和1架羽管键琴)。
上面说的很多乐器可能大家都没听说过。
高音小号在巴赫去世之后就从主流西洋音乐界消失了。
巴洛克时期之后是西洋音乐的维也纳古典时期,海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特这几个经常在维也纳活动的人物是这一时期的代表。
从海顿开始,交响音乐的演出模式开始被标准化,巴洛克时期常用的乐器在海顿时期基本被改良到了定型的阶段,适应了合奏的音响需要。
海顿创作的交响音乐基本上由弦乐(第一、第二小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴)、木管(长、短笛,单、双簧管,大管)、铜管(圆号、小号)、打击乐组成,这是西洋管弦乐队标准化的开始,莫扎特的交响乐也基本沿袭了这个配置。
贝多芬将古典时期交响乐的模式发展到极致,在贝多芬的交响乐里出现了长号。
在随后的交响乐作品中,大号加入管弦乐队大家庭,作为铜管的通奏低音成为了标准化乐队的一部分。
西洋管弦乐队标准化配置古典时期之后,欧洲音乐界进入了浪漫时期,19世纪是浪漫时期最兴盛的时期,该时期涌现出一大批著名古典音乐作曲家,《闪光少女》中徐璐暗恋的师兄在琴房弹奏钢琴曲的作者肖邦、《阿拉伯风格曲》的作者德彪西、“野蜂飞舞”的作者尼古拉·里姆斯基-科萨科夫(Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov, 1844-1908,“野蜂飞舞”选自他的歌剧《撒旦王的故事》)都属于这个时期。
这个时期的管弦乐队乐器已经完全定型,有所改动的是演奏者数量,和少数为了适应个别曲风需要而临时加进来的非标准化乐器,比如小约翰·施特劳斯《维也纳森林的故事》里临时加入作为独奏的齐特琴(Zither)。
齐特琴进入20世纪之后,古典音乐的发展开始走向多元化,电子合成器的运用越来越多,古典音乐和流行音乐的界限越来越模糊。
然而作为古典音乐标准化的产物——西洋管弦乐队的基本配置已经固定下来了。
也就是说,古典音乐的500年是音乐、乐器标准化的过程。
在这个过程中,能被这个标准化系统吸纳的就成为了交响乐队的一部分,不能被吸纳的就成为了历史(比如巴赫时期的高音小号),或者只能进行独奏(比如《维也纳森林的故事》里的齐特琴)。
民乐的乐器在几千年来也经历了不断改良、不断适应民族管弦乐队合奏的过程,然而囿于各种原因,民族管弦乐队的标准化程度和西洋管弦乐队并不处在同一量级,根本不是同一级别的概念,所以其实二者没什么好争的。
你觉得工业革命大机器流水线和小作坊驴拉石磨耕牛犁地有可能争得起来吗?
我这么说倒是没想打压民乐,流水线有流水线的优势,小作坊能做出流水线做不出的特色产品;只是如果民乐真的要争,适合跟它正面争夺的也应该是齐特琴这种奥地利民族乐器,而不是一套高度标准化的乐队。
尽管《闪光少女》把学西乐的孩子黑到夸张的程度,大多数学西乐的都不会这么过分,然而我觉得鲍鲸鲸把学西乐的鄙视学民乐的精髓抓得很准。
片中钢琴帅师兄说的“扬琴小打小闹不是正经乐器”,这些话我和小伙伴练琴的时候都说,而且是变着花样地说。
都是学音乐的,为什么学西乐的在学民乐的面前这么装逼?
我觉得原因有三:大部分民乐乐器音量太小,回声效果差。
西洋乐器的一大特点就是回声效果很好,弦乐器的音箱、管乐器的管道都能起到特别好的回声效果。
西洋音乐都很在意回声,唱歌剧的不需要话筒就可以让整个音乐厅的人听清楚。
民乐乐器回声最大的就是扬琴,就这点音量根本比不上西洋乐器。
可能有人想拿唢呐和笙反驳我。
我觉得唢呐那个叫穿透力强,不叫音量大。
笙太吵了,听着有点烦。
中国民族乐器没有低音声部。
中国的民族管弦乐团是需要大提琴、低音提琴作为通奏低音的,否则声音听上去非常飘,不厚实。
因为大提琴、低音提琴回声效果比民乐器更好,他们和民乐队合奏的时候都要故意拉得弱一点。
最重要的一点:中国民族音乐没有和声。
巴赫作为西洋音乐的“音乐之父”,最拿手的就是多声部的复调音乐,西洋音乐的起源就是多声部音乐,以单一旋律为主的主调音乐是后来才发展起来的。
中国的绝大多数民族音乐都没有和声,只有单一旋律,所以听上去不如西洋音乐厚实、有层次感。
前几年侗族大歌被发现的时候,中国民族音乐界一片叫好,认为自己甩掉了西方人给我们扣的“中国民族音乐没有和声”的帽子。
然而我不以为然,我觉得这种说法只是顺应了“中国民族音乐不比欧洲的差”“侗族是中国多民族大家庭的一员”的双重政治正确,非常牵强,实质重于形式地说,中国大部分民族音乐没有和声。
可能上面这些看上去还是太像一个学西乐的在鄙视民乐。
我个人觉得陈钢、何占豪把民族音乐融入西洋音乐体裁的《梁祝》,殷承宗等人把黄河改编为钢琴协奏曲,吴祖强创作琵琶协奏曲,丁善德等人的二泉映月,良宵,鲍元恺的炎黄风情,《闪光少女》中提到的李焕之的《春节序曲》(结果片子里错误地说成了《节日序曲》,《节日序曲》是施万春创作的,也是西洋管弦音乐体裁的中国音乐作品),都是非常好的中西搭配的尝试。
所谓西乐和民乐本来就没什么可争的,不如像上面几个前辈那样取长补短,既丰富了西洋标准化音乐的曲库,也借此宣传了我们的民族音乐,一举两得。
P.S.片中学校西洋乐队演奏莫扎特的钢琴协奏曲的时候配了一个指挥。
实际上那个年代的协奏曲演出是没有指挥的,独奏家起到了指挥的作用,乐队成员都根据独奏家的动作掌握演奏进度。
1.电影第一个镜头就让我有坐过山车+吃薄荷糖的感觉。
2.看完电影最大的收获就是知道了可以用饮水机涮火锅,电夹板烤肉!
3.陈惊第一次表白王文师哥失败,大家都离开后,剩她一个人在那里。
那一幕的斑驳,光是光和影就已经叫我难过了。
4.陈惊站出来保护樱仔,李由站出来保护陈惊+掰木条,双双酷到我(*/ω\*)5.陈惊一遇上烦心事,就以鼓当床,摊在竖着放的鼓上,叫我觉得...一定特舒服。
6.他们每晚排练到最后无奈地给老头儿伴奏,让我感动地想笑︿( ̄︶ ̄)︿7.陈奕迅一出场,全场就开始笑。
一看到他就想笑。
但他那句音乐怎么会互相干扰一出。
我马上就不笑了,并神色肃然起来。
8.千指大人问历史成绩那一段也是,完全被他们的认真打动。
9.斗琴那一段我不大懂他们是怎么赢的,我的小伙伴给我解释说,因为对方没有一样乐器,能跟唢呐配。
而唢呐之后,他们又没有一样乐器能接上。
10.教导主任?
说民乐系不能代表学校参加演出,千指大人不干,所有民乐系的人站起来为千指大人应援,这种“大场面”总是特别打动我,就像《我的少女时代》里大家一起站出来,相信徐太宇没有作弊一样。
11.民乐系斗琴胜利之后,没有真要西乐系去天桥演奏,而是希望他们用他们的演出通行证帮助没有通行证的他们蒙混进场演出。
这样处理我忍不住叫好出了声。
12.我觉得王文这个人设,有些像《谁的青春不迷茫》里的黄韬。
13.李由这种看起来怂怂的,但只要陈惊有难,马上就勇敢起来的男生就像《哈利波特与魔法石》里明明怕怪物怕得要死却硬是死撑着站出来保护赫敏的罗恩一样叫我打心底里喜欢。
14.陈惊说,萤火虫那么小,却不保护自己,偏偏要发光。
15.陈惊一开始组乐队是因为要向王文师哥证明扬琴的存在,一小有成就、正名完毕,她就不想继续了。
说她最大的优点就是容易满足,那时候千指大人斥了这样一句,活得这么随意,你当人生是什么?
试用品吗?
这一问嗖地穿出屏幕,噗地扎到了我的心上。
陈惊是因为喜欢王文师哥, 而不是因为喜欢扬琴本身去努力练琴,最后仍技惊四座。
但表白失败后马上就要离开乐队。
陈惊的轻易便离开,后来我想了很久。
都说一个人走得快,两个人走得远。
那么,由外向内的力叫一个人走得快,由内向外的力才叫一个人走得远吧。
陈惊的力仍是好的力,却不是最好的力。
16.有一回我们学校来了十几个美国交换生,恰逢我们学校的民乐团演出,便带他们去听,听之前我有些怕民乐曲子不是特别燃他们不会很喜欢,但演奏的时候,我不懂民乐听得很迷,他们的神情却特别专注,然后特别用力地鼓掌。
演出之后,一个参加演出的小伙伴小心翼翼地问我他们喜欢吗,我忙不迭地说他们很喜欢。
后来跟其中一个交换生又聊起那场演出,她说她当时都哭了。
我除了听过《春节序曲》和《二泉映月》外对民乐一丝都不懂,当时却大喇喇地也感到了一股自豪气。
我该跟那个参加演出的小伙伴说这个的,我很遗憾我们当时的不自信,也遗憾没有多了解一些民乐的知识,这样当时就能特别自信地用英语给他们讲中国的民乐了。
英专多年,早已明白这个专业的平凡和现实给这个专业设的限,却仍然中二得觉得,能这样做是一个英专人的使命。
P.S. 当时为了诱骗我的小伙伴跟我一起看,还发生了如下对话↓
先说是不是,再说为什么。
即首先:学西洋乐器的同学是不是看不起学民乐的同学从而导致了互相敌对。
对这个问题我想答案是肯定的,即使学钢琴小提琴的同学远远不及片中人物那般飞扬跋扈,对民乐同学的蔑视至少在小范围人群中是存在的。
即使作为更大群体的音乐欣赏者,想起西洋乐脑中的图景都是金色大厅整齐有序的合奏,而想起民乐都是凉凉秋风中二胡那如泣如诉的声音,很可能前边还放了个破碗。
而实际上,这两种脑海景象的差异就提示了接下来的为什么:管弦乐组同学看不起民乐组的核心在于民乐直到今天,都是缺乏“工业体系”的。
工业体系是什么?
这就是西洋管弦乐的工业体系:
欧洲古典乐之所以到今天长盛不衰,在于通过巴赫、海顿等人其演奏形成了一套固定范式可复制的演出阵容。
“模式统一”、“可以复制",这就是工业体系很重要的两点,也是给了西洋乐同学无穷信心的规整统一形象的来源。
海顿之所以成为交响乐之父,是因为西方管弦乐的这套体系自海顿起近于成熟。
把基本模式确定下来以后,摇滚祖师爷贝多芬闪亮登场,开启了维也纳古典乐派的辉煌时代。
往后古典天才莫扎特,浪漫派旋律大师柴可夫斯基,古典浪漫混合的勃拉姆斯,别出心裁的德彪西,直到今天,西方管弦音乐体系的基本配置都是上面那张图,不论时期和乐派。
当然,并不是说所有演奏都是一成不变的,针对有些作曲家的特别乐曲会加入特色乐器或增加某个声部的乐器数量,但基本构架是定型的。
这就构成了西洋乐器同学的信心,以及我们脑海中想起管弦乐组时的辉煌情景。
而民族乐虽自豪有着千年悠远历史,却至今未形成如此统一的演出形式,甚至在合奏乐器配置上都没有统一的说法。
这就造成了在西洋玩家心中,民乐小打小闹的也算是乐器?
也造成了大街小巷不见小提琴,却怜见瑟瑟秋风中古稀老人一曲惆怅《二泉映月》。
究其原因,就是民族音乐体系里,没有固定的合奏模式。
因此民乐艺人走上街头,自开门户;因此钢琴同学觉得民乐就是在小打小闹;而这种情况给民乐作曲也增加了困难,曲谱的匮乏反哺了民乐的日渐式微。
为什么民乐组难以形成统一的合奏模式呢?
其一在于民乐里没有通奏低音,即对应于大提琴(cello)、低音提琴(bass)的乐器。
浑厚的低音声部为合奏提供了坚实的基础与深刻的意蕴,而民族管弦乐组没有这个条件,民乐合奏时往往需要大提琴、低音提琴作为通奏低音。
也许低音在音乐演出里很少成为夺人眼球的“弄潮儿”那类,但低音相当于地基,整个和弦都是搭在作为低音的根音之上的,没有低音,乐队会垮,听觉感受就是音乐飘,不厚实,“没底”。
其二也是西方音乐与民乐很重要的分野:民乐没有和声。
巴赫作为西方近代音乐之父,其一在于整合了欧洲各国种类繁多的乐器,开创了管弦乐团标准化编制的雏形,其意义在上文有讲到;其二就在于娴熟使用了复调写作,极大增强了合奏的音乐表现力。
没有和声的民乐,乐器之间没有各声部的“合作”以共同实现某一音响效果,合奏也就失去了色彩。
由此可以看出,实际上就整体架势而言,民乐是没有竞争力的。
民乐的优势,在于其单个乐器极强的表现力与细腻的意境。
这两点可以就片中高潮情节“斗琴”来分析。
我觉得出于剧情需要,斗琴这一段西洋管弦乐组是放了水的。
只论输赢的话,西方的竞争力不在钢琴,在于那个一脸死相的妹子领衔的弦乐组。
也就是我上文说的,西方音乐体系的优势在于能构造丰富和声表现的规整弦乐组,而我们来看看片中他们是怎么做的:首先古筝女甩出了广陵散:
西洋组以德彪西相对:(阿拉伯风格曲第一首)
这一段算是分庭抗礼。
随后西方弦乐组上台,竟然来了一段野蜂飞舞:
我这个竟然是说:要想赢过民乐组,上野蜂飞舞意义是不大的。
野蜂飞舞无非是一个技巧的问题,虽然是基于西方乐器写的曲,对民乐是一个挑战,但其旋律重于和声,只要民乐玩家有能力,野蜂飞舞不是弄不出来的。
而实际上我们也看到,民乐人接住了:
最后西乐组这边派出了钢琴:
这是一个很鸡肋的战术。
钢琴虽贵为乐器之王,但演奏一段野蜂飞舞,在民乐面前很难说有竞争力。
钢琴的独特之处在于能同时构建和弦和旋律,民乐器里没有一件能做到这点,野蜂飞舞这一段发挥不出钢琴的这种优势。
就个体表现而言,多数西方乐器都难以与中国传统乐器匹敌,提琴干不过二胡,打击乐擂不过大唐鼓,更何况钢琴与扬琴是同宗的......所以民乐团搬出了扬琴:
接住野蜂飞舞的民乐团,最后上了唢呐:
唢呐是没得打的,百鸟朝凤一出,西方弦乐团完全接不上了。
他们想要赢的话,把野蜂飞舞换成随便一段巴赫的复调或贝多芬的交响,民乐是很难受的。
但由于本片宣传民乐的价值导向,他们并没有这么做,在唢呐高亢的鸣啭中不知所措地结束了。
其实可以想见, 西方管弦乐长于和声演奏,胜在气势和共鸣;中国民乐团精于个体表现,能构造出奇丰富的旋律甚至模拟马嘶鸟鸣,其合作而互相成就的空间巨大,也远远好过对抗相争。
我们也经常能看到管弦乐与民乐合作演绎出非凡的音乐,民乐与西洋乐的矛盾,更像是也应该是马克思所表述的对立统一。
最后我想以类似《一代宗师》一段台词结束这篇文章:其实音乐之大,又何止中西。
无容相争,等于固步自封。
在你眼中,这是一段斗争,在我眼中,这是一个世界。
真爱音乐的话,中西何不是大同呢。
惯例我要先说一下好的地方。
首先是整个故事线还是蛮工整的,虽然是顺着情节往下猜就很难有猜错的地方,工整到了有点无趣的程度,但至少编剧的职业态度摆着,毕竟本月能好好讲完一个故事的电影不是很多。
然后感情线虽然比较淡,但是抓得还是挺准的,男女主角不讨人厌,这个青春感也是很不错的。
二刺螈部分本身倒不是一个大问题。
虽然这些段落我是看得如坐针毡,甚至终于在中间某一段戏实在坐不住跑出去散了散心,但活了这么大岁数,自省的精神我还是有一些的。
觉得二不起,很可能是我老了。
当下贵我国以逸站(我不知还含不含有A站)为核心的二次元群体,基本已经跟上几代老梆菜肥宅割裂了,比起成为冻鳗婆罗门,他们更愿意追求构建二刺螈文化自信。
而古风也算是少数拿得出来(实际我想了想,很可能是唯一拿得出来)的本土要素。
所以从我个人角度来说发现本片主打古风之后想到了一些爆笑的梗以至于很难带入,但也并非不能理解。
反过来说更尴尬的倒是那些老宅要素。
比如手办梗,比如留着脏辫的无口少女这到底是啥设置(她老英文名还叫sakura),比如中间插入的奇怪动画演出。
但这个地方我还是有足够自省,大概这些尴尬是老肥宅更事儿逼一点的原因吧。
比较要命的是那种自觉的妖魔化自己群体的态度,这种割裂大概产生于创作者和策划团队之间的代沟。
讲真现在九零后都当爹妈了,片子里的所有标着成年人符号的人却都跟五零后六零后一样,这点给人感觉特别奇怪。
所以漫展我就觉得是本片最好一场戏。
虽然有点天下漫友是一家的粉饰感(讲真哪个漫展没点约架侠和奇行种呢),但好歹稍许展现出了一点自信心。
无论是前半段小姐姐跳舞还是后半段主角团自己的乐队演奏都还比较不错,中间转折有点刻意就是了。
接下来我贴个大字报。
本来音乐我是不太懂,但本片从立意上刻意制造民乐和西洋乐的对立是否合适?
作为吃瓜路人,实际上你哪个好听我肯定就愿意听哪个啊。
正如你片子里展示的,你古筝弹得好,传到逸国,逸民都献上膝盖对吧;反过来说你钢琴弹得好,传到逸国,逸民还是献上膝盖啊。
献上膝盖与否跟你拿啥乐器演奏并没半分钱关系,你演奏得好不好关系更大,甚至你演奏得不好但很酷炫,甚至你既不好又不酷炫,大家也还是会给予鼓励(弹幕:你行你上啊?
)。
可能西洋乐确实流传更广,但你强行民乐不招人待见,未免也太受害妄想了。
人都长了耳朵,音乐的事情你就归音乐就得了,非得挑动民粹情绪煽动对立,最后回到我传统文化源远流长你认爹西方没点自尊的小将斗争路线,该说到这里终于有点本土二次元的醍醐味了?
到最后简直把民乐拍成了传武,后面故事整个变成霍元甲,颇有传统武术海纳百川一拳击死俄国力士然后以武止戈以和为贵的调调。
说真的我感觉挺乳滑的。
另外中间烘托情绪的全都是用些流行歌,你作为一个讲民族乐器的音乐电影,是不是有点太不用心了。
后面两场演奏的重头戏都不好看。
最后场演奏那几个乐器solo惨不忍睹啊。
好歹来点编排感行吗?
两个萝娘为什么又突然丢掉传统乐器弹起电吉他了?
最后这片我比较关注的三个演员是那个偶像组合里的主唱小姐姐,以及看起来又绿茶又可爱的小提琴首席,还有男主角。
男主角这片里有种森山未来的感觉,我觉得还挺不错的。
1,片子有让人误解为将中国民乐的希望寄托在二次元少男女身上的嫌疑。
现实生活中,一个人是不可能天天打游戏,花那么大的精力把自己及周遭装饰成二次元的样子,然后还通读中国文化的。
二次元有自己的生活模式,民乐的担子不能也不该放在他们的身上。
当然,作为剧情需要,可以理解。
2,表白那段,虽铿锵有力,有站在道德制高点上将某一方感情强加在另一方头上嫌疑。
我觉得这个弹钢琴的男生很可怜。
这个桥段的安排有失公允。
3,斗琴的曲目安排很奇怪。
既然要体现民乐,为什么在高潮段选择西洋乐曲《野蜂飞舞》?
即使是为唢呐华彩做铺垫,也不够有说服力。
结合其它地方的曲目选择,体现出导演的音乐功底不够。
也可能正因为此,才会将中国传统音乐与二次元强行结合在一起。
4,电影本身与生活实际相差实在太远。
民乐与西洋乐的对立、角色的安排等等,所有影片中对音院附中(不管是哪个音乐学院)的描述都是不真实的。
因此不免有“为了表达某种东西而生套一个背景”的嫌疑。
这就使影片除了看的时候能让人感动并感受到力量外,缺少更深远的意义。
私见。
(巾城)
2017年7月24日晚,上映五天的青春片《闪光少女》官微发布一张“下跪致歉”海报,并配文,“对不起,请大家不要因为我们的失误而错过一部好电影!
——电影闪光少女宣发团队。
”
不得不说,《闪光少女》的片名、预告片和宣传海报确实让人有种骂娘的冲动,几乎具备了国产烂片所有的条件,即使因为下跪事件挽回了些许排片,但最终也只收获6000多万的票房而惨淡收场。
随便放张海报大家欣赏一下:
可是,这部普遍不被看好的《闪光少女》,自下线后却逐渐变成了“口碑黑马”,看过资源的观众在朋友圈疯狂安利,后来越来越多的朋友加入了安利行列。
提起《闪光少女》,不少朋友印象最深的就是其中的斗琴环节,那燃到爆的画面似乎还在脑边回绕。
很多朋友对斗琴部分的印象就是好听到爆炸,以至于民乐如何取胜只能从人物表情中猜出来。
其实这部分每种乐器传达出的视听语言极其出色,为了突出我的喜爱,本期将这一部分单提出来详细讲解。
话说陈奕迅扮演的教育局领导来学校视察(他那时的发量还是很惊人的),斗琴环节在这样的背景下拉开帷幕。
首先是“千指大人”刘泳希搬出古筝,谈了一曲《广陵散》。
《广陵散》又名《广陵止息》,是我国音乐史著名十大古琴曲之一。
其中“广陵”是扬州的古称,“散”是操、引乐曲的意思,《广陵散》的标题说明这是一首流行于古代广陵地区的琴曲。
琴曲的内容据说是讲述战国时期聂政为报严仲子知遇之恩,待母亲去世守孝结束后,替恩人严仲子刺杀韩国宰相侠累的故事。
《广陵散》的旋律激昂、慷慨,它是我国现存古琴曲中唯一的具有戈矛杀伐战斗气氛的乐曲,直接表达了为父报仇的精神,具有很高的思想性及艺术性。
因此“千指大人”的这曲《广陵散》算是把战书扔到了对方的脸上,霸气侧漏。
这时,西洋乐这边以竖琴迎战,曲目为德彪西的《阿拉伯风华丽曲第一首》
阿希尔-克劳德·德彪西, 法国人,是十九世纪末、二十世纪初欧洲音乐界颇具影响的作曲家、革新家,同时也是近代"印象主义"音乐的鼻祖,对欧美各国的音乐产生了深远的影响。
他开创了音乐史上的“印象主义”流派,且自成一体、太过革新,被当世所不容。
影片中的《德彪西第一号阿拉伯风华丽曲》音调轻柔,再加上竖琴柔美的音色,将《广陵散》的杀气巧妙化解。
然后由西洋乐出招,上来就是一首《野蜂飞舞》,由小提琴团体演奏。
西洋乐这边选择这个曲目不是没有原因的,因为《野蜂飞舞》是俄罗斯作曲家尼古拉·里姆斯基-科萨科夫,根据钢琴、小提琴等西洋乐器的特点创作的,民乐想跟上这边的节奏有很大的难度。
《野蜂飞舞》这首曲子对手速和乐感的要求极高,近年来逐渐成为电影中表现琴技高超的热门曲目。
比如,《不能说的秘密》中,杰伦在第三段的斗琴环节与阿豪共同演奏的就是钢琴版的《野蜂飞舞》随后那段音乐从栅栏穿过的镜头与《不能说的秘密》的画面语言也有着异曲同工之妙。
说回影片,民乐这边从容不迫,以拥有“东方小提琴”之称的二胡应对,然后就是民乐与西洋乐的大混战。
在之后的环节中,大提琴与琵琶相互较量,随后单簧管与长笛短兵相交,接着钢琴与扬琴正面碰撞,双方你来我往,不相上下,乐器方面各有千秋。
在乐器较量最激烈的时刻,民乐这边却祭出了唢呐这个“乐器界的流氓”!
唢呐是我国传统吹管乐器中的一种,音色极为突出,声音穿透力极强,因此它没法“演配角”,只能主奏或独奏。
若是一场演奏会,吹奏唢呐之人必是全场的焦点,人们将会无法控制地齐齐望向他。
所谓流氓,不过是拿个唢呐吹的你世界里只有它。
琴房里只要有四面八方有一个唢呐,什么钢琴、声乐、小提琴,别练了!
根本听不到自己的声音好吗。
民族管弦乐团里,只要有一个唢呐,那大家的耳朵里就只有唢呐独奏了。
毕竟,它一响起来,就没乐队什么事儿了。
电影《百鸟朝凤》就是将唢呐作为主角,展现唢呐从盛极一时到逐渐落寞的无奈变迁。
影片中的《百鸟朝凤》是民间白事的专用曲,这首曲子的规格很高,只有德高望重的老人寿终正寝,才能吹奏,且主奏人也得是乐队里地位最高的人才行。
不过等你真听了《百鸟朝凤》发现完全不是吴天明导演说的那样,全曲的基本语调其实是欢快的,跟哀乐绝对不搭。
对此我的理解是,吴天明导演可能只是将百鸟朝凤作为一个文化符号,融入到影片的叙事中,主要表现的是象征意义而不是现实意义。
真实的《百鸟朝凤》是中国民族器乐十大名曲之一,它以热闹欢快的曲调,描摹了百鸟和鸣之声,歌颂的是大自然的美景,这首曲子主要发挥了唢呐模仿的特长。
话说我第一次喜欢上唢呐还要追溯到张艺谋的《红高粱》,九儿被姜文推到在玉米地中,背景音乐的那一声唢呐我直接给张导跪下了,将影片饱满的生命力诠释得淋漓尽致,也只有张导敢这么用。
又扯远了,话说《闪光少女》中西洋乐与民乐比拼的正激烈,民乐这边祭出了唢呐,吹了一曲《百鸟朝凤》,先是驱赶了“野蜂”,然后利用独特的转音与音色模仿鸟的叫声,将唢呐善于模仿的优势发挥地淋漓尽致。
西洋乐这边竟然找不到一种乐器能与之匹敌,《野蜂飞舞》的调也完全被带跑偏,导致主提琴手溃败停音。
看来“乐器流氓”的称号还真不是白叫的。
唢呐最后的散板(自由的节拍)和气口(比较自由的停顿,靠感觉)和变调(自然的调式变化),西洋乐交响乐团没有,更没接触过,所以接不上,所以没能进入最后一段,民乐队独自终结乐曲。
至此民乐大胜!
这两天大家都在朋友圈看到这张照片了吧?
所谓的《闪光少女》宣发团队集体下跪致歉。
说是致歉,说到底还是求排片、求票房。
什么时候下跪成了电影宣发的方式之一了?
上次跪的电影是《百鸟朝凤》,也是关于民乐。
但《闪光少女》更重要的是青春啊!
编剧鲍鲸鲸好不容易找到民乐+古风这样的二次元入口,巧妙进入年轻人的世界。
电影中的民乐也不再是传统保守的演奏形式,变得热血而酷炫。
这一跪,真的把影片中少年们的青春、热情、傲气、天真、倔强……全都毁了。
而且上次跪的是《百鸟朝凤》义务宣发方负责人方励,还算个人行为。
或者也可以说是为已经去世的导演吴天明而跪。
但这次《闪光少女》宣发方让几个年轻员工跪是什么鬼?
替死鬼吗?
只想问那几个照片中下跪的年轻人(据说其实照片是P的):你们看《闪光少女》了吗?
如果看过这部电影,看到“千指大人”在校长面前站上座位,质问说:“民乐招不到学生你们就不开班啦!
那不是更没有人学?
这不是死循环吗!
”看到“油渣”对学西洋乐的同学们说:“你们去国外学习,跟别人说我们自己的音乐也很厉害,来学习你们的是因为喜欢,这样子不是更酷吗?
”你们就绝不会轻易下跪!
我还注意到,下跪的有一人手中拿的纸上写着“片名我取的”。
骗子!
因为就在前些天,在无锡专访了《闪光少女》的编剧鲍鲸鲸和她老公、该片导演王冉,也问了大家都觉得不满意的海报和片名。
鲍鲸鲸说片名是她取的,“写剧本的时候就定了《闪光少女》这个名字,因为一直在听椎名林檎的《闪光少女》这首歌。
”
上一次见鲍鲸鲸还是《等风来》,她也是和导演滕华涛一起接受采访。
印象中她就是说话声音很小,很容易受惊的样子,感觉采访声音大了都能吓着她,脸上是永恒的少女小鹿受惊的表情。
几年后再见她,还是这样满满的少女感。
说话轻声细语,让人觉得要求她接受采访都是一种为难。
专访前,看到有人在为她补妆、整理妆容,以为是化妆师。
结果对方把手里的东西一放,转身也坐下来一起接受采访,才发现正是她老公王冉。
两个人的感情也是太好。
鲍鲸鲸说:“我们的生活状态(就是)每天看看漫画,玩玩游戏,看看电影什么的,所以对二次元就……一直在其中,不用去了解。
因为如果我不了解肯定不会去写嘛。
”王冉说鲍鲸鲸创作剧本的时候,他就在一边“学习”,“她写一段我就朗读一段,口气跟她想的不一样她就会立刻告诉我。
这样挺好的。
”之前鲍鲸鲸写过一部小说《我的盖世英熊》,男主角的职业是酒店门童。
王冉就去帮她体验生活,真去酒店当了一段时间门童。
但这次不需要了,“因为我本身就是学扬琴的”。
小时候家人觉得鲍鲸鲸应该学习一门乐器,就去问少年宫的馆长应该学什么?
馆长说:“我们民乐队缺个演奏扬琴的,那你就学扬琴吧!
”家长也就同意了。
鲍鲸鲸说她家人心都挺大的,尤其是她妈妈。
《闪光少女》中在琴房吃东西那些桥段都是鲍鲸鲸上学时候真实发生的,“我中学经常被处分,动不动就被处分,在琴房吃东西啊,藏饮料啊……然后老师老给家里打电话,说你孩子又怎么怎么样了。
”鲍鲸鲸的妈妈就问:“那要到被开除了吗?
”老师说:“快了!
”妈妈:“那到开除了再跟我说吧!
”就把电话挂了。
电影中用饮水机煮火锅是鲍鲸鲸看到报道有大学生这样干,然后她就跟王冉“也煮了一次”。
至于卷发棒烤肉,是“因为夹头发时候烫到过”。
都是来源自生活。
鲍鲸鲸学扬琴,“学到11岁考上了中央民族大学音乐学院附中,一直又学到17岁,去考了电影学院的文学系,之后就不学了。
”之后她开始做编剧。
放弃扬琴是因为她觉得自己音乐天赋不够。
虽然一旁的老公王冉表示,“她弹得已经很好了!
她弹的曲目都是十级曲目,虽然专业不分级,但弹的都是十级的曲目。
”
但鲍鲸鲸以一个学琴多年的专业眼光看自己觉得“还差一点点,我自己也很清楚差的那一点点是什么。
我有自己的师哥师姐,他们对音乐那个可以百分之百投入进去的感染力是不一样的。
”她这次写《闪光少女》,也是“想让我师哥、师弟、师姐大家以后都能有舞台。
”但电影中所谓弘扬民乐的做法却也并不令人反感,不空喊口号,不煽情,不苦情,不生硬,而是将民乐和现在年轻人喜欢的二次元文化结合在一起,找到了古风这个很好的切入点。
“其实古风已经在B站上面有了很长很长一段时间了,我自己也是默认的粉丝……确实古风中民乐的贡献是不容忽视的。
”
所以哪怕是刘泳希这样会弹奏民乐的,来演“千指大人”,进组后也要“转换到一个新的状态,演奏片里的民乐。
”
这部剧的年轻演员们,进组后第一件事情都是集训:“读剧本、器乐训练、形体训练、二次元普及……从发声方式,到怎么站怎么走,帮他们进入角色。
”饰演男主角“油渣”的彭昱畅练习打鼓,“鼓锤都打断了好几根。
”
电影中最大的冲突来自学习民乐和学习西洋乐的同学之间的Battle。
鲍鲸鲸说:“因为我生活也没有经历过什么大的波折,后来翻以前的日记觉得以前还挺遗憾这件事的。
”这件事便是当年学习民乐的自己没有和学习西洋乐的那些同学一起玩,一起经历过一些事情。
“(现实中)西洋乐和民乐的分歧没有这么火爆。
但大家会有隔阂,就是西洋乐的和西洋乐的同学一起玩,民乐和民乐的同学一起玩,也确实存在着一种歧视链。
”鲍鲸鲸在接受采访时说,多年之后,她终于用一部电影的方式为当年的自己小小地“复仇”。
电影中那些斗琴的场景,鲍鲸鲸写谁先出场谁后出场……“我们的音乐总监梁翘柏很给面子的,什么都没改,给这个做了配器。
”那首《权御天下》已经是B站镇站之歌,鲍鲸鲸将它写进剧本里,然后“梁(翘柏)老师帮我们重新编了下曲。
”另一个参与《闪光少女》的音乐人陈奕迅是一个大“彩蛋”!
他是鲍鲸鲸的偶像。
本来鲍鲸鲸写完剧本,就觉得自己编剧的工作完成了,现场完全交给王冉,“她飞出去玩了。
”但陈奕迅来客串那天,她还是以编剧的身份来到现场。
“Eason老师有专门找我聊下他戏应该往哪个方向演?
Eason老师有两个方向,一个是比较夸张的,一个是比较稳重的。
”鲍鲸鲸跟他说:“从剧本来说可能更适合稳重一点的。
”于是最终呈现出了现在这样一本正经搞笑的效果。
最近看的两部好看的青春电影都是与音乐有关的。
除了这部《闪光少女》,还有就是《哀乐女子天团》。
在那部电影里,也是出现了音乐“歧视链”的对抗、争斗与交融。
三个正儿八经学音乐组乐队的少女,为了挣钱,加入了一个丧葬公司,要和公司原本两个民间野路子歌手合作在丧礼上唱歌。
一开始当然是没有办法合作的,甚至在人家葬礼上大打出手。
年轻人火气大,但年轻人也没什么是过不去的,易被感动,且重情义。
后来开始合作,将一首《朋友别哭》改编得还挺感人。
电影中最动人的一幕就是在一个长得帅气的男生的葬礼上,有另一个男人被挡在灵堂外,帅男的妈妈让那个男人走。
然而一个年轻女孩走出来说:“阿姨,是我让他来的。
”当女孩们在葬礼上的歌声响起:“朋友别哭/虽然我这次走得很仓促/朋友别哭/你的痛我无法弥补/来生我们还要一起为梦去追逐/牵着我的手/一起走过漫长路……”灵堂外的男生哭得泣不成声。
《闪光少女》和《哀乐女子天团》也都有自身的瑕疵,只能算是同类型电影中相对比较认真和真诚的作品。
但青春可贵的不就是这一份赤诚吗?
因为,当有一天开始变得圆滑,当你不会再在权威面前勇敢站起来,不会再无视利益而唱出自己真实的声音……当你开始屈服,开始庸常,开始沉默,开始下跪……你的青春也就消失了。
最后,分享一下《闪光少女》导演王冉喜欢的青春片,他甚至记得他喜欢的每部青春片的年代和国家。
1980年美国《名扬四海》
1985年美国《早餐俱乐部》
1986年美国《伴我同行》
2004年法国《放牛班的春天》
2006年意大利《听见天堂》
(我们的小小花园,你要不要来转转?
)
最庆幸的是昨天被安利后看了片段太动心今天马上去看了这部快要下架的电影每当遇到一部喜欢又戳中心事的好片子就想赖在电影院不走好好哭一场知道自己喜欢什么,了解你喜欢的东西,知道你为什么喜欢它。
现实中,梦想总会落空,青春不可能永远热血,会失败,会破灭,会受到很多很多的不解,像电影里一样,即使在外面多酷样子,还是会有脆弱时刻,被身边的人,朋友,家人不解。
这些我也一样遇到过,被说不务正业,mm说丢人现眼,不过真好,电影中他们还可以保持原来样子,他们还在继续坚持梦想。
不过就算落空,就算破灭,又怎样呢。
还可以像电影里的门卫爷爷一样啊,老了一样兴致勃勃继续着自己爱好,一样可以梦想着自己在舞台上闪闪发光啊。
不说抖腿的旋律,不提燃炸的场景……民乐,传统文化,二次元,多文化的融合碰撞,亚文化需要被理解包容关注,优秀传统文化在今天尤其需要重视复兴……这些我日常感兴趣的话题,通通暂不提,先说说我头上满绕着的粉红泡泡,未来几天可能都持续这种状态了被男主圈住,我为这个人设打call,喜欢这种青涩但暖到炸裂的纯情。
真诚又勇敢,贴心又温柔,苏死了好吗当然,我这种颜狗😋我承认我是被油渣说等一下后甩掉外套和眼镜后的变身秒到。
舞台上的人会发光,认真起来的男孩子帅的人晕头转向。
一直期待着的千指大人出场时,惊艳惊艳,帅到没朋友啊,酷到被掰弯,第一反应就是我我我我要都拍下来留在相册里,但油渣变身后,天呐,太帅了,拍什么拍,手机碰都不碰一下,眼睛眨也不眨,我要把这样子深深刻在我心里。
但是,我是那种为了看脸而看脸的简单颜狗吗?不,并不是,我是那种因为人设而花痴的颜狗。
一直在她身边,见过她所有邋遢的样子,陪她胡闹,帮她实现梦想,这个梦想甚至包括她要去追别人……看着喜欢的人去追别人时,不伤心吗,不痛心吗,心都碎了好不啦,看看小狗一样趴在一旁满眼只有她的眼神,都快哭出来了啊,但当她被超恶地拒绝受到伤害时,蜡烛倏一下燃起大火时,所有人都惊慌失措时,是他第一个拿着灭火器冲上来救她;平时连自己喜欢宅文化都不敢承认的他,在她丢脸难堪的时候,会马上冲出来红着眼睛护她;在她要当英雄帮扶弱小时,就在一旁默契演出全力配合她……
还有公车上扶头那个场景,简直苏到炸裂好吗!
被伙伴们发现时,不是被撞破秘密的惊慌失措,而是生怕一个呼吸都会惊醒她的小心翼翼。
太开心剧情最后完全没狗血,没有什么💩男神回心转意,你终于看到了身边那个他,泪目那个青涩无比的表白,多少次欲言又止,望眼欲穿,最后还是说不出口,居然采取面对面微信……可这不就是少年时的青涩吗,欲语还休天呐,对于这种小细节我真的毫无招架之力啊,分分钟玛丽苏附体,少女心爆棚,我有什么办法呢
还有这部电影剧情之外的,编剧和导演是夫妻档,一个人把故事写下来,另一个拍出来,这真是我能想象到的灵魂cp最好样子
编剧真是长得就一副二次元样子,瞪着眼睛,鼓鼓的腮帮子😂我搞不懂对这部电影的那些差评,但是它的确get到了我所有的点,太喜欢,真挚安利,第一次看完电影豆瓣评分,全五星好评,还有一百分在心里
在一大波国产青春片摔得满地找牙之时,《闪光少女》来了。
这个高调的片名为它带来的最大挑战是:如若片中的少女不够“闪光”,那么它一定会惨遭嫌弃,加倍证明青春片已经到了万劫不复的地步。
令人欣慰的是,正如影片女主人公的名字“陈惊”一样,《闪光少女》确实是一部制造了足够惊喜的电影,徐璐领衔的这出青春逼人的群戏,不仅完成了“闪光”的任务,且闪瞎了不少人的眼睛。
甚至可以说,在国产青春片领域,你终于可以找到一部故事有趣、演技在线、题材新颖、话题足够当下的电影了。
源于国产青春片的泛滥,我们早已习惯了用是否存在堕胎和撕逼情节,来判断一部青春片的可看性,仿佛青春片只能从不同角度去翻炒校园恋爱那点事。
在过去很多年中,好莱坞青春片除了青春虐恋这一主打题材之外,“励志专才”也是该类型中不容忽视的一大门类:从《歌舞青春》《歪小子斯科特》到《完美音调》系列,无一不是成功范本。
《栀子花开》曾跃跃欲试地往该类型上靠拢,可惜此片粗制滥造,彻底搞坏观众胃口。
《闪光少女》总算为该类型重新找到了一个正确的打开方式,将二次元元素和校园励志情节融为一体,爆发出了能量满满的戏剧效果。
亦如宋芸桦对《我的少女时代》所赋予的巨大光芒一样,《闪光少女》也因为有徐璐的精彩演出而变得与众不同。
一个不容忽视的事实是,中国大陆女演员近几年出现了青黄不接的现象,并不是这个行业缺乏美女,而是新入行的女演员正面临新的困境:有了颜值需要演技,有了演技需要拍片机会,有了机会又要建立观众缘。
对于1994年出生的徐璐来说,这条路径也走了至少九年。
曾出演过《甄嬛传》《新红楼梦》等热门古装剧的徐璐,面相明媚,充满灵气,但如果不是《闪光少女》的出现,你很难意识到她对现代戏的驾驭能力,比参加真人秀时更加游刃有余。
徐璐在《闪光少女》中的表现,改变了我们对青春喜剧的既定印象。
实现“逆袭”的女主人公,未必非要通过刻意扮丑来强调反差,即便徐璐扮演的陈惊从头到尾都戴着大眼镜,但她自信爆棚,敢爱敢恨,对喜欢的男生拼命追,对敌对的女生毫不手软,在摆脱了被欺压的角色限定之后,陈惊的不服输的个性反倒被更加突显。
值得注意的是,徐璐的表演并未用夸张的“傻气”来制造笑点——她非常理解这个角色的本质,陈惊是一个比任何人都更清楚地知道自己要什么的女生,她的行为看上去大刀阔斧,但却有着异常清晰的是非观念。
表白遭人嘲笑之后,她言语中可以用“烂人”来形容她的男神,乐队解散之前,她把手办交给姐妹以掩盖内心的不舍,这些重头戏在徐璐的精确的演绎之下,都给人留下了深刻印象。
《闪光少女》视觉效果精美考究,音效与剪辑也相当精良,而在充满漫画感的氛围中,一群新演员的群戏却并没有被夸张的调子带跑,作为成熟演员的徐璐,与初出茅庐的演员产生了奇妙的化学反应。
木偶表演系科班出身的彭昱畅,与徐璐的对手戏颇为精彩。
编剧鲍鲸鲸对备胎暖男的形象塑造素来极有心得,彭昱畅扮演的“油渣”是一个默默喜欢陈惊,但又克制理性的男孩,他在公交车上托起熟睡中的陈惊的脸颊,绝对是今年银幕上最美好的画面之一,他对陈惊的表白戏同样引人瞩目,徐璐从“惊奇”到默认的过程处理地十分细腻,角色之间火花四射。
尽管《闪光少女》在情节衔接上尚有不足之处,但影片整体上节奏明快,每个角色不仅落实了各自的功能,且都显现了各自的吸引力。
导演并未真正深究二次元的内涵(只是标签式地展示),对西洋乐与民乐的PK缘起也缺乏说服力,但影片已具备了一部优质青春片的条件,尤其对于正在崛起的徐璐这波新人来说,《闪光少女》委实已经可以成为一个闪闪发光的起点。
阔以,千指大人和小提琴首席都很二次元了。
该叫闪光少年,彭昱畅一上舞台就发光。
套路成熟剧情完整的类型片。彭昱畅啊啊啊啊啊为啥这么可爱,好好发展啊小墙头
处于一种 每个梗我都知道 但我完全不想知道 以及不停反省自己为什么会知道 的状态
2.5。竟然还不错,鲍鲸鲸的剧本扎实,台词有趣,最棒的是斗琴一段,Eason饰演的视察领导有模有样,“音乐怎么会互相干扰呢”。
現在的觀眾是有多容易高潮,打兩下雞血聽兩段配樂就燃燃燃的,看個《悟空傳》特效也能燃,也不理整部戲到底講了多少東西講得好不好,中二就是聽著《老男孩》一把鼻涕一把淚感慨夢想的感覺嗎?sorry啊,不懂欣賞
我不太了解二次元世界,对我来说感觉较平庸。特别是刚看了《寻梦环游记》这样的电影,再和这个一比,发现这个剧本较差。
国乐是瑰宝,斗乐部分非常赞👍
音乐版小时代。生动诠释什么叫做五雷轰顶。
总把二次元当弱势群体怎么行
模仿到了日式青春片的一些皮毛,但人物塑造不及格,对民乐的展现只是口嗨和直给而缺乏情节上的层层推进。排练室那位爱唱歌的老头长得那么像老江还戴副大黑框眼镜是故意的吧。
作为一个老宅,我觉得现在年轻人对二次元的理解是不是有偏差
竟然不雷! 傳統文化(民樂)在外文化(西洋樂)侵襲下生存 而且和多元的文化(二次元)摩擦出並不違和的色彩 “喜歡”外文化 但同時驕傲本土文化的立意非常好 學生時期還在找自己的內層主題也很正面 以及找到梁翹柏非常加分 最後想說 中島美嘉你在哪?! 我本來單純只是因為你才買票的啊...!
宣发该枪毙吧,老子看完电影这么多天、才知道 中岛美嘉献唱中文版插曲,还有主题曲Shine竟然是逃跑计划、狗耳已瞎。千指大人请操我,靴靴!
故事简单地二元对立,人物脸谱化,总体幼稚、煽动性强
不说拍得怎么样,这种自卑又自负搞一堆反派衬托死撑大国面子的说教片调调真的好吗?民乐和西洋乐根本没有可比性嘛。要真斗起琴来,同样数量的乐器,民乐的共鸣恐怕还没有西洋乐一半大,气势上就输了……要不下次拍个中医vs.西医?
如果说《失恋33天》是灵气乍现,《闪光少女》就是匠气逼人,稚嫩的灵气和成熟的匠气都令人羡慕。
导演的审美真的太重要了,加起来一个大写的“土”字。最土的还是理念,完全没有青春片的锐气,太老了。
鲍鲸鲸的优势是台词(是优点也是缺点),导演和表演上很稚嫩、夸张,拍起来捉襟见肘。好就好在立意新,是正发生着的青春,不是老导演们的怀春。也能用新颖的形式去表达传统文化(鲍鲸鲸原来就是学民乐的),用武侠门派拍中西学科,再结合二次元文化(虽然现实的二次元并不是这样)擦出不一样的火花。
有点傻啦吧唧的,但是2.5次元的看起来还是有点小感动