There isn’t a thing called smoking time. You literally can’t spend time smoking. If you think about it, any cigarette takes absolutely zero time being smoked. It’s an instantaneous thing, it’s time travel. From blaze to burial, your cigarette burns an Einstein-Rosen wormhole. 看过巴比伦感觉像抽完一根烟:持续三小时的此刻。
抽任何一支烟的时间都是一刻。
派对之前,运大象上山,派对之后,各自回家,狼狈,说违背命运的漂亮话,摔进泳池。
派对中间也会有人死,但时间压缩到无限短之后,死数是不计的。
Fuck sounds. 将来的人值得更好的东西,会有更丰富的维度和标准,拿来笑我们。
但去你妈的!
谁醉着爬上峰顶,万众接吻过,蝴蝶也停上肩,谁被众人举起过,吐过。
只要摄影机还在摇,此刻就还连绵着。
侏儒、手表、换一百种方法哭,苍天在上,所有这些周折。
就为了能印在胶片上。
胶片也会坏,你,大明星,也会被人忘记,烟也会熄。
一切凭证都将丧失效力,除了你所庆祝的此刻。
此刻,好似生死都眷顾你,生同意你跳进荣耀的大瀑布,死答应无论如何把你接住。
Manny最后那个含泪笑容,不能是为了告慰离去的人。
如果“总有人正年轻”这一套能让Jack释怀,你问问他给过小费之后为什么还开枪。
你问问Nellie为什么跳着舞消失掉。
能放下something bigger的人,对它没有近似自私的贪婪的人,从头也不配得到它。
(想想梅西发了多少条ins,想想刘慈欣的匿名贴吧帖子。
) 相反,Manny笑是欣慰所有后来者:卡梅隆不必急,终结者也会死、阿凡达也会死的。
你也会得到你公允的一份死,就像你曾那么不公平地得到你的此刻。
放轻松,那么多光芒万丈的人也死过,默片也死过,恐龙也死过,那么多部电影都放完过,宇宙抽了一地的烟。
看完回家路上,uber司机(又一个)盘问出我的学校和分数,然后行驶过程中频繁危险回头:我现在要好好看看你,小姐,你将来会当个大律师,你将来要当总统,我要记住你长啥样。
我一边笑,一边反过来记住他的脸,黑暗里眼睛闪烁。
我将来会成什么角儿谁知道but 此刻 may come in handy one day. 我会活,然后死,我会吞吐明灭。
唉写到这里,不知所云不知所雾不知所烟。
1.8.2023 at 3
作者:Richard Brody / The New Yorker(2022年12月22日)校对:覃天译文首发于《虹膜》我一直怀疑,达米恩·查泽雷的电影所招致的恶意与观众对其主题的热爱成正比——他在《爆裂鼓手》中对爵士乐的滥用,在《爱乐之城》中对表演和爵士乐的滥用,以及在《登月第一人》中对历史的滥用,使那些最关心这些话题的人感到不安。
与此同时,那些爱好者们也对他创造神话的方式感到欢欣鼓舞——他把人物及其斗争宏大地扩展为史诗般的旅程。
仿佛是通过《星球大战》对宏大神话的化用而感受到它的力量之后,查泽雷将其中的经验应用于自己的工作中,并将它们升华成一种幻想。
查泽雷在《巴比伦》中再次做到了这一点(尽管与他的前作不太相似),该片的背景主要是1926年至1932年的好莱坞。
它与查泽雷的其他电影的不同之处,或者说它与最近另一部由感性泛滥的导演拍摄的动人电影——斯蒂文·斯皮尔伯格的《造梦之家》——的共同点,在于其讲故事的活力。
我认为这两部电影的活力都来自同一个源头:知识。
正如斯皮尔伯格了解他自己的过去一样,查泽雷了解好莱坞的传说,而且无疑在筹备和研究过程中了解了更多的细节。
在《巴比伦》长达189分钟的大部分时间里,正是这部电影的精彩轶事,而不是任何戏剧性的情节转折,使其引人入胜。
它还将这些传说照单全收,附以传奇的光环,既突显了古典好莱坞的真实事件,也强调了它的荒诞奇闻;这些故事似乎生来就是要被查泽雷搬上大银幕的。
《巴比伦》和《造梦之家》,以及萨姆·门德斯的《光之帝国》,构成了一组「电影魔法」三部曲,笼罩着一种熠熠生辉的复古光芒——对好莱坞往昔辉煌的怀旧崇拜。
斯皮尔伯格的电影设定在50年代和60年代初,门德斯的电影设定在1980/81年,两人都将那些时代的电影视为救赎之作。
令人惊讶的是,查泽雷的电影是十分矛盾的;它对其所处的更遥远时代的好莱坞电影不置可否。
奇怪的是,他似乎对这些电影没有什么可说的,以及对于它们是什么样的,是什么让其中一些电影变得伟大、另一些则隐于影史也没什么观念。
这部电影所推崇的,以及查泽雷似乎喜欢的,是那些使好莱坞赖以成名(而又臭名昭著)的特质——具有远见的大胆和纷繁浮华的过度,轻佻无忧的粗俗和漫不经心的麻木,广阔机会和自我毁灭。
《巴比伦》是对《雨中曲》的悲剧式改编,同时带有讽刺喜剧的风格。
影片的第一场戏就奠定了讽刺的基调,一头大象的屁股里泻出了大量粪便,同时它被运往一场盛大的好莱坞派对。
就像斯坦利·多南和吉恩·凯利1952年拍摄的经典之作一样,《巴比伦》讲述了好莱坞从无声电影过渡到有声电影的故事,而且它或明或暗地对《雨中曲》有所致敬。
影片以三个人物为中心:有抱负的女演员妮莉·拉洛伊(玛格特·罗比饰)与《雨中曲》中专横、娇气、嗓音欠佳的默片女演员琳娜·拉蒙特(实际上,她在本片中充当了背景故事)相呼应;风度翩翩而又态度诚恳的男演员杰克·康拉德(布拉德·皮特饰),对应着吉恩·凯利在《雨中曲》中饰演的唐·洛克伍德,如果不能唱歌和跳舞就只能面对黑暗的命运;第三位主角实际上是前两者之间的中间人,制片人的小弟曼纽尔·托雷斯(迭戈·卡尔瓦饰),当他看到妮莉开车撞向一座雕像时,他立刻爱上了她。
他邀请她参加了他老板的疯狂派对,在那里她被注意到,并拿到了一个小角色,使得她开始崭露头角。
曼纽尔——或者说曼尼,她给他起的绰号——一直梦想着在片场找到一份工作;在派对上,曼尼遇到了杰克,后者对他很有好感,并为他争取到了想要的工作。
对查泽雷来说,这些电影的救赎之处不是观看它们的体验,而是参与制作它们的裨益。
这部影片里没有年轻的斯皮尔伯格,用一台小摄影机和身边的人一起创造好莱坞式的奇迹;相反,这里有的是曼纽尔对成为更「伟大」的人的渴望;妮莉对逃离地狱般的家庭生活的强烈愿望。
(当影片中的导演问扮演一个小角色的妮莉,她是如何轻而易举地做到立刻落泪的,妮莉回答说:「我只是想到了家。
」)这位有抱负的女演员不加掩饰地表达了她进入电影圈的原因:「你不会成为一个明星,你要么生而就是明星,要么不是。
我当然是明星。
」至于杰克,他知道自己在成为明星之前是个无名小卒,他致力于拍摄与「现实生活中的人」有深刻联系的电影;为了做到这一点,杰克希望电影更加创新、更加大胆、更加艺术。
他希望电影能够像十二音技法和包豪斯建筑一样成为最新和最前沿的事物,「以便某一天一个孤独的家伙能够大声说出,『尤里卡,我并不是孤身一人。
』」更有意思的是,他把声音在电影中的出现比作透视法在绘画领域的发现。
查泽雷呈现了无声电影拍摄时那种自由散漫的无政府状态:大喊大叫、嬉戏作乐、在镜头前说废话、激烈的即兴表演、最后一刻的惊险动作。
他认为,以这种方式拍摄的电影展示了人们的真实面貌,与有声电影早期摄影棚内有条有理的庄严和戏剧性的技巧形成鲜明对比。
妮莉在无声电影中无拘无束的大胆和杰克在无声戏剧中多愁善感的真诚也大相径庭,使得杰克与一个充满活力的合唱团表演《雨中曲》的笨拙姿态受到了嘲弄,也使得未经专业训练的妮莉在她拍摄第一部有声电影时难以记住走位和台词的僵硬肢体遭到了羞辱。
(后一场戏是查泽雷的典型套路之一,借用了《雨中曲》中刻画的有声电影拍摄的许多障碍元素——位置固定、隐藏在布景中的麦克风,影响着演员的走位和姿态,并且妨碍了他们的表演。
)鼻音浓重、带有新泽西口音的妮莉显然没有发展(甚至没有主动寻求)过渡到有声电影时代所需的戏剧技巧;她忙于沉溺于各种形式的自我毁灭。
曼尼从勇敢无畏的助手(破坏罢工,偷救护车)迅速晋升到了制片人的位置,但他对公司的奉献和忠诚让他渐渐迷失了自己,因为他背叛了原则和友谊,并在痴情的爱恋关系中陷入了悲剧性的结局。
这些精神处于疯狂边缘的主角只是众多人物中的一小部分:没有原则但眼光独到的八卦专栏作家伊莉诺·圣约翰(珍·斯马特饰);陷入不幸的恋爱中的制片人乔治·穆恩(卢卡斯·哈斯饰);有天赋且锋芒毕露的女导演露丝·阿德勒(奥莉维亚·汉密尔顿饰);插卡字幕作者、女同性恋艺术家茱菲女士(李丽君饰);黑人爵士音乐家席尼·帕马(约翰·艾德坡饰)——曼尼帮助他成为了明星;脾气暴躁的德国导演奥托·冯·斯特拉斯伯格(斯派克·琼斯饰);毒贩、有抱负的演员「伯爵」(罗里·斯卡沃饰);以及真实存在的「天才少年」制片人欧文·萨尔伯格(麦克斯·明格拉饰);还有一大群阿谀奉承者、信徒、代理人、梦想家和操纵者。
他们一起构筑了一个仙境、一个生产各种传奇故事的奇迹之国,无论多么矫揉造作或难以置信,都体现了现实中的激情、风险、破坏、肉体的欢愉、肮脏的财富,以及对它们的猛烈追求(不过至少还是有一丝——纵然经过稀释或掺杂——真诚的艺术野心)。
查泽雷对古典好莱坞的神话般的活力和内在悲剧的设想是以其内容为代价的。
影片中没有政治,也没有历史——1929年没有股票市场的崩溃(在现实生活中,这对好莱坞及身处其中的人造成了严重的打击),没有大萧条,没有选举活动。
也几乎看不到好莱坞的企业层面,或精明的董事会管理,以及电影公司的产业组织(这在金·维多1928年的好莱坞喜剧《戏子人生》中已经有所展示)。
这些缺失不仅仅是事实性的;它们为影片定下了基调,使悲剧变得肤浅,喜剧变得表面。
龙套演员被杀害,故事被封杀(除非他们决定放弃拍摄),但既没有相互对抗,也没有压制新闻背后的权力,更没有公司相关的法律事件,无论是威胁性的起诉还是迫在眉睫的审查——甚至没有《海斯法典》。
查泽雷将这个故事打造成了基于神话之上的奶油泡芙式的神话。
他为我们呈现了一部既不统一也不分散,而是极具同质化的电影,其现实和夸张的元素都被同化为散发着奶油色光茫的、充满遗憾的相似奇迹。
(科恩兄弟的《凯撒万岁》有两倍于它的内容,更多的幽默和同情心,而片长只有一半多一点。
)查泽雷还用一句话传达了对电影魔力的看法,这句话简直让我寒毛直竖、失魂落魄,当杰克面对一群充满敌意的新观众,问伊莉诺为什么他失去了吸引力时,她回答:「没有为什么。
」这大抵就像作家、化学家普里莫·莱维谈到自己被关在奥斯维辛集中营的经历的话语:他对一个做出了残忍行为的看守员问为什么,而那个看守员回答说:「在这里没有为什么。
」听到影片中的这句台词时,我几乎从座位上摔下来。
《雨中曲》提供了一种胜利主义的观点,声称战后好莱坞的新风格是对无声电影的矫揉造作和极端风格化以及早期有声电影的原始技术的进步。
它出现在好莱坞艺术和文化迅速变化的时期:《雨中曲》距离《公民凯恩》仅仅11年,距离法院判决帮助打破大制片厂的主导地位并为独立制片人打开大门不过4年,并且正处于将好莱坞推向经济危机的电视崛起期间。
雨中曲》的自鸣得意有一些美学上的理由,但它也有一条指向好莱坞自我宣传的主要线索。
在电影公司和影院面临经济灾难的另一个严峻时刻,《巴比伦》在某种程度上也是一部推销之作,为在大银幕上出现的独立电影提供了宣传。
像《雨中曲》一样,《巴比伦》从过去延伸到了电影的现在,用另一个基于事实的幻想——由潜意识的简短片段组成的疯狂蒙太奇,构建了电影史的弧线,从迈布里奇和卢米埃尔兄弟到60年代的现代主义者,再到最近的电影时代;它不可避免地朝着查泽雷靠近。
在艺术上,《巴比伦》为它所赞美的古典好莱坞增添了性和裸体、毒品和暴力、更多样化的演员,以及一系列厨房水槽电影式的混乱,鼓励人们买票、把目光投向屏幕、在黑暗中崇拜,而不是进行条理清晰的思考。
原文链接:https://www.newyorker.com/culture/the-front-row/babylon-reviewed-damien-chazelle-whips-up-a-golden-hollywood-cream-puff
关于好莱坞往事看预告片的时候我也一度以为这将会是另一部《好莱坞往事》。
看上去同样也是讲好莱坞的那些纸醉金迷和电影发展历史中的人来人往,甚至同样也有布拉德皮特和玛格丽特罗比领衔,似乎别无二致。
但看完之后觉得达米安这次和昆汀三年前那部简直是两个完全不同的电影。
且先不提时代背景的不同(昆汀那部着眼于通心粉西部片和波兰斯基《罗斯玛丽的婴儿》的六七十年代,而达米安则聚焦于从默片转型有声片的二三十年代),两部片子对好莱坞的态度在我看来是有很大差别的。
在昆汀的导筒下,好莱坞只是一个大背景,电影本身才是叙述的主体。
如果将其用绘画做类比的话,电影这个世人皆知却无比难以具像化的概念是所描绘的主体,小李子皮特小丑女所扮演的角色是画家昆汀的笔触,而六七十年代好莱坞则是解释为什么昆汀用的是蛋彩而不是水粉的大背景。
可这一切在本片里是不一样的。
电影是达米安所想谈论的主体,可并非唯一主体。
好莱坞本身在我看来同样也是导演叙述的主体,而非背景。
片头字幕之前将近二十多分钟酒池肉林的party戏就是对好莱坞的一个面部特写。
将近一个世纪之前的好莱坞是那个令人向往又让人作呕的癫狂模样,而当下的好莱坞又何尝不是呢。
对于好莱坞,乃至洛杉矶,我一直觉得达米安的情感是非常复杂的,这一点从他电影镜头里就能看出一二。
《La La Land》开头那场长镜头,烈日下堵车的高速路是燥热无趣且嘈杂的,但看是被禁锢在高架桥上动弹不得的加州人又纷纷衣着靓丽生命力旺盛,唱出"The rhythms in the canyons that'll never fade away"般的曲调;本片开头滋养出荒淫无度不计后果的party的洛杉矶,在人去楼空喧闹之后也会带来最如幻似梦的日出时分。
这一定程度上我觉得也引出了导演对于好莱坞乃至电影本身的态度:这里有着浮夸放纵以至于令人作呕的极度癫狂。
比如开头的那场纸醉金迷又淫乱不堪的party,比如Manny第一天到片场时看到中世纪战场上血肉横飞乱作一团甚至害演员殒命的片场。
但在一切的混乱与疯狂之后,总能让人看到那么一丝单纯质朴的美好。
比如淫乱party之后的Nellie在收到片场邀约后奔跑出门迎接加州粉紫色的清晨,比如Manny拿到摄像机一路飞奔回来赶上最后余晖的那场接吻的镜头,都是那样的美妙那样的magical,仿佛之前一切的混乱和癫狂都是值得的。
这帮人口中magical的好莱坞无疑是这样的,Manny和Nellie嗑嗨了之后眼睛泛光谈论到的电影本身又何尝不是这样的呢。
关于导演和他的前作们一样的是,达米安依旧是野心十足。
对于这部片子而言,他的野心不仅仅体现在他的浮华的镜头语言上,也体现在他的叙事上。
这是我看过他的片子里面第一次尝试多线叙事的(一定程度上也解释了为什么这部片子时长与前作相比长这么多),并且仅可能保持了他之前的镜头水准。
拿开头的长镜头举例吧,之前《La La Land》开篇也是一个(伪一镜到底)的长镜头,可那段长镜头感觉更多是单纯炫技的,整个长镜头,只有音乐和群像,没有人物,叙事效率略等于零。
而今次的长镜头一上来就几乎明示了哪几个是本片可能的主要角色,并且在摇镜头的过程中把几个人物的初始关系都能挑出来点一下,而且整个过程并没有以牺牲群像和音乐为代价。
开片长镜头的整体观感和技法与《La La Land》相比我觉得是高明了不少。
另外值得一提的一点是对景深叙事的运用。
最直接的例子还是开片party时Manny和别人在画面上一左一右交谈时,两人中间还有一个完整的背后宾客的淫乱特写。
同样是在party时,Sidney Palmer和乐队的同伴交谈时的背景也能看到侏儒的表演。
在之后第一天片场的时候,前景是Jack Conrad和剧组人员焦头烂额,背后虚景是一帮群演乌合之众乱作一团的样子。
这些镜头语言在导演前作中都难觅踪迹,在本片中屡见不鲜。
不过夸归夸,改吐槽还是得吐槽两句,导演除了叙事表达欲丰沛之外,对炫技是也是很执迷。
开片party好是好,但总感觉吧,拍摄手法和被拍摄的主体一样的过分华丽。
就像一个建筑系学生刚接触到新的设计流派,便总想方设法把新学的东西找个缝也得塞进自己下一个作品里一样,达米安总想着办法把新的一套拍摄手法见缝插针地塞进每一场戏。
对于这样的学生,教授们习惯说你这个作品设计多了。
对于这样年轻气盛的达米安,我觉得他多少有些被其自己所痴迷的技法裹挟的样子。
关于梦境与超现实关于party戏,让我印象深刻的不只是开头那场,还有后面Manny被James McKay带去隧道里的地下party那场。
说实话,托比马奎尔所饰演的James McKay第一次出场的时候我就觉得多少有点不对劲。
这种不对劲不是指其为人阴险不老实,而更多是指不真实。
场务给Manny打电话说钱有找落了的时候,Nellie正在他家手舞足蹈抽嗨了。
那个场景里面我觉得不仅Nellie是不清醒的,Manny自己也多少有些不清醒。
换句话来说,他可能已经入梦了。
而James McKay带他们去地下party的时候,眼前的现实愈发像是梦境,是超现实的。
他们见到巨人之前,先后穿过了无数癫狂的宾客,戴着面具的性奴,全是《象人》一般的畸形马戏团,和一条巨鳄鱼。
没有一个意象是属于三十年代流光溢彩的洛杉矶的,而每一个意象都是典型的噩梦标配。
这是Manny的噩梦,也是一个对旁观者近距离窥视好莱坞光鲜亮丽背后之后的噩梦。
如果回溯一下为什么Manny会出现在这个地下party,那也是直指Nellie放荡的生活方式。
如果说好莱坞有两个世界,一个是片场的表世界,是如幻似梦灯红酒绿的;那另一个就是地下party的里世界,是欲望赤裸龌龊肮脏而难以逃出的。
无论是那个世界的好莱坞都有着极强的自我毁灭倾向,地上的Nellie用毒品酒精和赌博枯竭了自己的事业与才华,地下的怪胎性奴鳄鱼和巨人让宾客声嘶力竭迷失自我。
另一个超现实的段落是1952年的Manny重新回到影院那场戏。
在影院里的Manny看着《雨中曲》(值得一提的是,《雨中曲》也的确是1952年上映的),而其中的情节和他自己过去在Kinoscope的人生经历极其吻合的。
在片厂老板说需要有声电影的那些话他自己听着Jack Conrad亲口说过,片中女演员不习惯话筒位置所造成的收音的麻烦他也曾目睹Nellie经历过,甚至《Singin' in the Rain》的主旋律响起的时候其实他在片场和时任配乐乐手的Sidney Palmer还有过交谈。
虽然他很久没有回到洛杉矶没有去过电影院了,但当这些桥段向他袭来的时候,他看到了Nellie第一场戏的眼泪,他看到了自己在片场第一天余晖下的Jack Conrad。
作为观众眼睛的Manny在整场电影快要结束的时候和我们互换了角色,成了真正的影迷,所有那些影响你我影响影史的电影从Manny眼前闪过。
他看到的一个无比虚幻的影像世界,像巴比伦一样的虚无缥缈;与此同时他所看到的又是无比真实的影像世界,像巴比伦一样世人皆知。
无论你我是否错过了《2001太空漫游》《黑客帝国》或是《阿凡达》的上映,无论我们生于哪个时代,这些影片都会是在影迷生命中真切存在的瞬间。
关于自杀的乔治George在片中是一个确确实实的小人物,没有多少镜头和对白,更没有他的视角。
但之所以需要把他特别提及,主要是由于他是Jack Conrad的暗线;或者往大了说,他也是片中几乎所有人物的命运征兆。
从表面上看,他是Jack Conrad的好朋友,或者更像是那种废柴一样的朋友。
他的每次出场都是沮丧颓废的,每次都是女人离他而去,每次都是郁郁寡欢哭丧着脸。
而Jack Conrad每一次都是想方设法逗他让他振作起来。
跟George的颓靡相比,Jack Conrad总是那么积极乐观。
事实上,Jack Conrad何止是乐观,他简直是勇敢激进的。
在party之后Manny开车送其回家后,他站在阳台上对懵懵懂懂的Manny发表了长篇大论。
他说电影不应该仅仅是现在的样子,他不想跟比弗利山庄那帮衣着华贵无聊的人一样,他希望自己的电影哪怕当下不被看好,只要未来的观众看到之后能够跟他隔空击掌感叹一句"Eureka!"就够了。
作为一个功成名就,在好莱坞名利场这么吃得开的当红炸子鸡,他这番言论无异于当今语境下的阿汤哥说碟中谍没意思,自己想拍的其实是博格曼费里尼塔可夫斯基。
而就是这么一个进步的成功的红极一时的影星,最后还是被他想造就的时代所淘汰所遗忘了。
回到1930年,在厕所的他偶然听到别人提到有声电影之后,他就立马回去打算投身于默片到有声片的变革之中。
可作为先驱的他并没能避免自己后来有声片的失败。
以至于影评家Elinor后来采访他时,问到自己是否怀念默片,他自己倒是先沉默了。
也许Jack Conrad怀念的不是默片,而是那时候受欢迎的自己。
从现在的角度回望过去,他的努力并没错,但这也没有什么意义了。
在George自杀之后,他赶走了自己高高在上的百老汇演员未婚妻。
他说George是第一个欣赏他才华的人。
George也许废柴,也许巨婴,也许无法掌控自己的情绪,但无论怎样Jack Conrad都需要他,需要这个患难之交的朋友,需要一双肯定自己的眼睛。
而现在,这双眼睛消失了,随之消失的是片方和观众对他的喜爱。
在和影评家Elinor的最后一次对峙之后,他很清楚的意识到他可能没法再往前走了。
在同样落寞的Lady Fay告诉他打算去欧洲闯荡时,他不再像从前一样乐观勇敢了,他问Lady Fay愿不愿意帮助他此时的妻子/未婚妻(或未来的寡妇),他不会去希腊看美妙的建筑了,他不会在威尼斯或是布拉格与Lady Fay相遇了。
他想念George,一心向前看的Jack Conrad此时决定望向身后,他累了。
这是全片的第一个主要人物死亡,而之后其他的主要人物也开始各自逐渐鞠躬转身,退出舞台。
想到谢安琪的《年度之歌》,里面唱的大概也是这番境遇。
回望昨天剧场深不见底还是有几幕曾好好发挥还愿我懂下台的美艺鞠躬了就退位起码得到敬礼关于没有过去的人Nellie第一次在片场一鸣惊人的那场哭戏之后,导演惊讶的问她你是怎么做到的?
你是怎么能要哭就哭,要几滴眼泪就能几滴?
为什么你的眼睛总能准备好眼泪?
这在片中是非常简短的一段对话,甚至一抹就过去了。
Nellie无疑是有表演天分的,第一次试戏就能大放异彩,至于为什么,不重要。
She is a genius, period. 可事实上Nellie尴尬地笑笑说, "I think of home". 我觉得这其实挺有意思的,因为我们并不了解Nellie的home,也并不了解Nellie的过去。
感觉有点想《盗梦空间》里面说的那样,我们往往无法想起梦的开头。
对于Nellie,除了她在纽约的时候在精神病院见她妈妈那一场戏之外,我们对她的身世一无所知。
事实上,我们对片中几乎所有人的身世都一无所知。
Jack Conrad在初次亮相之前就已经是大明星了,Lady Fay在片头开嗓独唱的时候已经万众瞩目了,Sidney Palmer在长镜头摇到他脸上之前已经在爵士乐队先声夺人了,哪怕Manny在运送大象之前的生活,导演也不曾交代太多。
只是和Nellie在车里顺嘴提了一句说小时候和家里人从墨西哥跨越边境来到了美国,家人们都生活在洛杉矶,开车过去看看打声招呼也不会太远,但也从来没真的去过。
Nellie顺着他说,是啊,you are on your own。
电影是关于你的,或者说对于电影而言,只有你,且现在的你,是重要的。
你的过去,或是你的将来,对于电影而言都并不重要。
想起一个关于《泰坦尼克号》和《革命之路》的一个玩笑,说既然男女主演都是小李子和凯特温斯莱特,要是《泰坦尼克号》里面的Jack和Rose都活了下来,那他们的婚姻生活会不会就是《革命之路》呢?
当然电影并没有这些如果,因为《泰坦尼克号》里Jack是没有未来的,也不需要有任何未来。
卡梅隆需要Jack在爱情最灿烂的时候死去,达米安需要Nellie在没老去之前跳着舞消失在夜幕里。
说回本片,Jack Conrad在得知自己已成米高梅的昨日黄花之后愤怒地跑去找影评家Elinor讨要说法,Elinor也放下手上的赶稿坐在Jack面前跟他有了一段谈话。
这段谈话我觉得非常重要,因为它不仅一定程度上促成了Jack Conrad最后的自杀,也让导演借影评家这个角色之口说出了他对电影这个产业的看法。
Elinor意思上说,其实你早就过气了,只是你现在才意识到而已。
不过没关系,你迟早会过气的,以后的世界上还会有成千上万个Jack Conrad,也会有千万个我这样的影评家,而他们也终会过气。
大家会忘了我们,不过不会忘记电影,因为电影是一个概念,只要有人去做,它就会一直存在。
其实听原本的英语对白不难发现,这段对话和开头party时Manny和Nellie躲在房间嗑药聊对电影的憧憬的那段对话高度相似,句式是对应且工整的。
前后两段对话都提到了Movie is bigger than this, bigger than life. 只不过第一次出现的时候电影要大于彼时他俩卑微不堪又孑孓无趣的生活,第二次出现的时候电影要大于任何一个影星,任何一个个体。
这让我想到《Hamilton》里面Alexander Hamilton唱的那样,"I wanna build something that's gonna outlive me". 我看的时候觉得这大概就是导演在最后那段超现实的混剪里面想说的吧。
Movie did outlive all of them. May it outlive all of us. 电影是造梦的,是逃避现实的,是大于生活的。
希望它也是大于任何个人的,是经久不衰的,是生生不息的。
这个片子主人公是虚构人物,但台词和故事高度贴合20s好莱坞时代背景,和《好莱坞往事》类似,属于了解那段八卦的人会越看越兴奋到处都能找到熟悉的名字,不了解的越看越懵感觉很冗长。
列一点想到的/查到的背景和梗,先不争论这种内部梗过多算不算导演自嗨,就当是梳理给对这部电影感兴趣的人,看个乐子。
1、女主原型:20年代女明星Clara Bow这个信息很多地方都有。
Bow是默片时代女星,纽约穷人出身,经过很短的培训后就开始从影,20年代红极一时,把(比较拉跨的)父亲带到好莱坞住,在默片时代过去后风光不再郁郁而终,这个和片中女主都是符合的。
Bow她比较出名的就是妆造很有特色,是后来的动漫形象Betty Boop的原型人物。
Bow的经典银幕形象是性感女孩,及时行乐,享受恋爱。
她这个人设也和当时一战后大繁荣的狂飙年代整体的社会氛围(起码在好莱坞是这样的)互相成就,很典型的flapper girl。
2、男主原型:20年代男明星John GilbertGilbert是米高梅大明星,帅哥大男主。
默片转有声电影之后同样风光不再,一说主要是因为嗓音比较柔和,和之前深入人心的银幕形象不符。
当时遇到这种情况的默片明星还挺多的,毕竟默片时代观众听不到嗓音,会脑补一个比较贴合人物的声音,结果有声片一出来,发现真人声音和想象的落差太大的话,肯定会失望。
还有一说是Gilbert声音没有问题,是因为他得罪了米高梅大老板Mayer(一个毁人不倦的大独裁老板),Mayer授意录音师把他的声音调得又高又尖,恶意毁掉他的事业。
他还有个事迹是和冰美人嘉宝谈恋爱,结果结婚现场女方反悔,给他造成很大打击(嘉宝真的是挺冷的)。
多种因素吧,他最后也意志消沉,38岁就酗酒过度,心脏病去世了。
3、宴会上意外去世的女孩电影比较靠前的大party戏中,一个胖演员和一个女孩在一起玩耍,后来女生离奇死去。
这个情节的原型应该是20年代好莱坞很著名的Roscoe Arbuckle谋杀案,简单说就是在著名的喜剧演员Arbuckle的宴会上,一个女演员离奇去世了。
当时关于女生的死因谣言满天飞,有说Arbuckle侵犯女生导致的(他本人体重比较大)。
但经过三次轰动全国的公审,调查出女生应该是堕胎导致的感染去世,Arbuckle被宣告无罪释放,不过他本人的演艺事业也就此画上句号了。
Arbuckle这个大案所导致的后果比较严重。
当时好莱坞还有其他几起类似情况的死亡案件,经过媒体夸张的宣传,就给大众留下一种“好莱坞穷奢极欲、道德粪坑”的印象。
电影行业为了自救,开始进行道德自治,就有了后来的海斯法典用以规范电影的内容,进行道德伦理审查。
也能在片子后半段看出来,大家明显都开始变得礼貌客气(好莱坞道德历来就是墙头草🙈)4、报业大亨Hearst和他的情人上一段里说到的大肆报道宣传好莱坞八卦的媒体,主要就是Hearst和他的报业帝国,他靠报道上面的 Arbuckle谋杀案卖了不少报纸,这个人物在片中也有出现。
他是《公民凯恩》的原型,也是前几年大卫芬奇的电影《曼克》里重点描写的人物。
他的情人是漂亮女演员Marion Davis,在电影里出现在女主发疯的那个高端人士聚会上,形象是个漂亮精致的金发女郎。
她被好莱坞同事们赏识主要是因为派对表现非常活泼,但一拍电影她就紧张,且说话结巴(片中也有提及)。
Hearst找各种办法给情人推资源,但是结果一般,最后她在Hearst去世几年后和别人低调结婚。
Marion本人
电影《曼克》里的Marion5、好莱坞的华人女星片中的华人女星很出彩,会写字幕卡会唱歌还能杀蛇。
这个角色应该是致敬当年好莱坞知名的华人女星黄柳霜(Anna May Wong)。
她本身是三代美国移民,出生在洛杉矶一个华人洗衣店家庭,会说中英法德四国语言,在30年代出演很多电影中出彩的华裔配角。
当然,由于当时好莱坞种族歧视严重,她的从影道路也遇到很多困难,也曾像片中的华人女星那样去欧洲闯荡。
这位姐姐长得美丽又神秘,多放几张照片~
6、米高梅大制片人Irving Thalberg 片中出现的制片人Irving,也就是男主糊掉之后给他打电话拜托他救急的那个。
他是把米高梅变成主流大制片厂的关键人物,一个天才+工作狂,37岁就去世了。
本人7、默片时代美艳diva:Gloria Swanson电影里的战争戏片场,男主打电话给Gloria Swanson让她帮忙联系演员。
这位老姐姐默片时代演美艳大女主成为巨星,有声时代沉寂了一段时间后又复出,还靠演《日落大道》女主提名奥斯卡(演的也正好是个过气默片明星),算是默片明星中结局比较好的。
她本人性格应该是不错,看过她五六十年代的电视喜剧作品,很洒脱放得开。
8、喜剧明星基顿及劳埃德
卓别林、基顿和劳埃德是默片时代三大喜剧明星,卓别林胜在作品的社会性强,在有声时代依然坚挺;基顿出身杂耍剧院,特效设计和动作戏非常惊艳,安利《福尔摩斯二世》和《将军号》;劳埃德以拍摄惊险场景出名(《安全至下》)。
基顿
劳埃德9、《爵士歌手》的上映:默片明星们的噩梦片中男二(年轻电影人Manny)去看了一场电影,现场观众反应很热烈,结束后他飞快跑到电话亭给男主打电话汇报这部电影的情况。
这部电影的消息之所以重要,是因为这是第一部使用有声对话的电影——1927年的《爵士歌手》,也就是第一部真正意义上的有声片。
当时的默片电影人翘首以盼这部片子上映之后的反响,以判断未来的电影行业方向(有台词水平不太好的女演员看完观众这么热烈的反应,出来直接哭了,觉得自己前途一片黑暗)。
这部电影是当年票房冠军,也宣告了有声时代的来临。
《爵士歌手》10、默片转有声电影的大变天像片中男女主这种一夜跌落神坛的情况,在当时真的太普遍了。
默片时代的大明星,在有声时代来临后的银幕幸存率低得可怕。
除了上面说到的嗓音问题,还有片中展现的收音、音效制作技术不成熟,导致大家都很难适应。
刚入行不久的年轻人转型还比较快(比如Joan Crawford),已经习惯默片制作方式的成熟演员就不行了。
同样,片中男女主的结局在当时也不少见。
那个年代来好莱坞闯荡的年轻人很多都原生家庭较差,没经过太多教育,又骤然经历一夜成名、暴富和穷奢极欲的生活,在默片时代过去、往日风光一去不复返之后,很多都很难承受打击,意志消沉、酗酒、精神出问题甚至意外去世的不少见。
11、反复出现的《雨中曲》元素片中男主被拉去拍夸张滑稽的《雨中曲》短片,他还挺不情愿。
这首主题歌最早在1929年第一次在电影中出现。
后来片尾男二故地重游,看了1952年上映的《雨中曲》。
这部电影讲的也恰好是默片男明星进入有声时代遇到职业障碍、年轻女演员帮他找到突破口重振信心的故事,里面男主的有声电影音效奇怪、上映后遭遇观众哄笑,这个电影画面也在本片中出现,让男二忆起往事,泪流满面。
不过《雨中曲》本身是个轻松愉快的经典音乐喜剧,没看过的可以补补~
《雨中曲》里这段和本片里拍的场景还挺像不过最后回头来看真的好奇,导演对1920s好莱坞故事这么如数家珍、这么沉醉于复现那个逝去的狂飙年代,但服装造型还原度上真的不算考究,不知道这点他是怎么考虑的🙈
今天早上看到一个朋友圈,说去西部支教,本来抱着改变当地教育的理想没想到被学生给改变了,有个男孩天天台球喝酒骑摩托,也考上了高中放假蹭车去拉萨,像武侠小说里的人一样边玩边结识朋友他们没有什么见世面的需求,在小县城的生活也一样生命力十足这几年经历这么多事,很多人对于所谓“做题家”改变命运早就嗤之以鼻一方面是客观上不太可能,“过上好日子”再也没有路径依赖另一方面对好日子的定义也越来越分裂,到底什么是幸福、满足、快乐大家都在寻找答案,再进一层,我问过朋友,快乐一定是要正面的嘛?
如果我没有伤害到任何人,我可以尽情放纵吗?
也许这是个伪命题,再往下讨论更没完没了回到巴比伦,比好莱坞往事更加浅薄张狂,电影艺术的理由让一切人物的疯狂有了支撑但我觉得和电影没太大关系,这拨红楼梦中所称的清气和浊气中的人, “置之于万万人中,其聪俊灵秀之气,则在万万人之上;其乖僻邪谬、不近人情之态,又在万万人之下。
” 套用一句最俗套的话,他们不疯魔不成活,他们要创造、要表演、要把自己的灵魂大开大合能量则来自疯癫、酒精、赌博和性他们是火,要把自己的命快快烧掉,这样过一生,也可以吧?
所有沉迷于狂欢、纸醉金迷的角色,最后无一不落得非自然死亡的结局。
影片尽管有三小时长,但是情绪非常intense和edgy;导演对光影、音乐节奏有着非凡的感知力,使之配合剧情更加充满戏剧性和张力。
Margot饰演的Nellie,Brad Pitt的Jack都是开头Party的沉迷者,他们都意识到了自己的沉沦,都动过和爱人离开的念头;一个去墨西哥,一个去欧洲,但最后都还是宁愿选择在这个色彩浓烈而迷幻的世界里结束生命。
确实,如果离开了他们就不是这个character,他们就不是自己了。
只有在这里,他们心中的梦之地,燃尽自己的生命力,才是符合角色的。
而studio executive Manny,吹小号成名的Sydney,和歌唱家Fay,最后都看清了浮华外衣下失控的生活和丑陋,找到平凡的、完全属于自己的生活,抑或是远走高飞。
影片中不乏荒谬的场面,从一开始的运输大象中让人啼笑皆非的混乱场面;到后来把大象牵入舞厅、和Tobey Maguire角色把他们引到的洞穴中的鳄鱼、老鼠,全部和人混在一起,完全就是现代人兽性的集合,充满了反乌托邦的元素;从一开始的笼中打斗,到中间完全扭曲的xx场面 (让我想到 Brave New World 中空虚放纵的享乐),再到最后(也许是inspired by《1984》里101号房间,只是反过来)的生吃老鼠。
印象很深,Tobey的角色转过头说,这个人会为了钱做任何事,然后向台上扔纸钞。
Manny片中两次进影院,第一次是初次见到有声电影的惊骇;第二次则是满怀着回忆对着已经发展相对成熟的电影留下眼泪。
最后的闪回,Margot的Nellie和Manny在成名之前,边吸*边相互分享对电影的幻想和热爱的时候,能真切感受到52年,离开多时组建家庭的Manny心中对于那个gilded age的回忆;后面各个经典电影的闪回也证实了这一点。
那个依靠着疯狂生活支撑极致创造力的时代远去了吗?
也许并没有。
Manny牵着女儿和妻子回到以前工作的片场门口,里面依然人来人往,一代又一代对电影怀着憧憬和幻想的人来到这里,挥发无穷的才华,支撑着Hollywood的发展。
而通过历史我们也知道,这样的纵欲从未远离这片gilded的土地。
[小记-圣诞前夕在飘着小雪的费城和朋友看了这部电影。
当影片中1920s的片场仿佛假戏真做、群演仿佛stoned一般打打杀杀正酣时,影院的烟雾警报器突然响了起来,屏幕熄灭,人群有序疏散;我和朋友也仿佛如梦初醒一般恍惚地从消防通道中下楼;在寒风中待了将近半小时才回去继续观影。
事实证明现实生活也可以充满戏剧性。
]
声色犬马的名利场永远都是这个样子,只是在里面疯癫的人在不停的更换。
因此总有人想要进去。
Nellie得益于这样的疯癫,她在当晚就获得了梦寐已久的机会,而她也靠自己抓住了这个机会。
但即便一夕成名,她也依然是她自己,她可以在癫狂的舞池里成为最引人注意的那个,却无法融入觥筹交错的上流社会。
不管你有多受追捧,你是风景,就无法成为看风景的人。
Nellie的悲剧在于她并不是不想,而是无法成为那样的人。
她的怒气比之来自于对这些衣冠楚楚却内心龌龊之人行为的鄙视,更像是来自她怨恨没有办法也变成这样的人,显然这需要比一秒掉泪更高的演技。
她最后选择默默离开,是因为她放弃了,她放弃了自己,因为她发现Manny的爱,只会让她更厌恶自己。
Manny同样渴望成功,但他显然和Nellie不一样,他成功的道路更为艰难,没有一步登天的捷径,但同样也不存在一步跌落的悬崖。
而显然一步一步来会更容易适应这个世界。
看他解雇Fay,看他递给Sidney软木炭,似乎从进了MGM,他的性格也随着发型一起改变了。
初见时在地下室一起畅想电影梦的心意相通,变成了看着Nellie无法融入上流社会后大放厥词的困惑。
因为Nellie一直都是个从乡下来的贱女孩,而Manny这个曾经的墨西哥小伙,被人问起时说自己来自西班牙马德里。
Manny全然抛掉了自己的过去,除了对Nellie的一见钟情。
不管你再改变,心里总会给那曾经的清澈留一个地方的。
Manny当然也会,但他的问题是忘了这个地方的作用仅仅是用于凭吊。
结尾他的眼泪究竟是什么,是对电影的情,是对恋人的爱,还是对自己人生的悔,其实只对他自己有意义。
与他们相比,Jack Conrad似乎不在一个层面。
即便他落寞之后,似乎也比他们强出许多。
但他却毫无征兆的结束了自己的生命。
一个有过光芒的生命是不允许自己暗淡下来的。
他早已经把自己的人生活成了一部电影,一部个人英雄的史诗。
英雄可以死去,但不能泯然于人。
有些人的目标是登上金字塔,有些人则一定要立于塔尖。
声色犬马的名利场永远都是这个样子,只是在里面疯癫的人在不停的更换。
因此总有人不得不出来。
影片一开始,一辆货车载着大象上山,行到斜坡,货车承载不了大象的重量,往下滑动,车上的人不得不下车推行。
然后,货车上的大象,喷出了……排泄物……推车的人惨遭屎倒淋头……
这只是开胃菜,当众人千辛万苦把大象送上山顶别墅,打开房门,你会更震惊:放眼所及,皆是失去禁忌的跳舞、音乐、嗑Y、X交……
人在里面无所禁忌地喧闹,仿如原始动物丛林派对。
前20分钟,这部电影展示一个癫狂的视觉与事件冲击,也奠定整部作品的基调。
这部电影就是由《爱乐之城》《爆裂鼓手》导演达米恩·查泽雷编剧执导、布拉德皮特、“小丑女”玛格特·罗比、新人迭戈卡瓦尔主演的新片。
《巴比伦》这“又”是导演写给电影发展史的一封情书。
阵容强大,投资更大——8000万美元的成本,但在去年年底仅上映一个月就下映,累计票房仅有1523万美元,对于要2亿多美元才能回本的电影来说,《巴比伦》可以说是2022年电影商业史诗级的惨案
国内的网友还为此嘲笑:这不就是美国版的《逐梦演艺圈》吗?
因为票房实在太差,流媒体不得不提前上线。
本来我对它的兴趣,也仅仅是“想看它有多烂”的幸灾乐祸心态。
但点开观看之后,就被接连不断爆炸一般的画面、剧情镇住,狠狠地按在沙发上,毫无尿意把这部三个小时的长片看完。
这是一部非常个性化的电影,讨厌的会很讨厌,喜欢的会很喜欢。
我,就属于特别喜欢的那一类。
01 癫狂的好莱坞有声电影发展史这个影片主要通过五个主要角色的人生故事,勾勒出上世纪20年代末30年代初,好莱坞从默片到有声片转型的疯狂图景。
都说电影圈是纸醉金迷的名利场,但影片开始展示的电影公司举办的庆功派对尺度之大、底线之低还是让我瞠目结舌。
男主迭戈饰演的曼尼,是个初入圈的墨西哥裔杂工小弟,耳濡目染下,对很多匪夷所思的事都见怪不怪。
所以,他能尽量想法把大象搬到派对上,只因老板想要;他对派对出现的美女美酒毒品也视若无睹,那不是他关心的。
他一门心思想入电影片场,做出成绩,因为那是很有意义的事!
直到他遇到了由玛格特罗比饰演的內莉。
她出身卑微、家庭复杂,外貌亮丽,放荡不羁,若无其事地闯进这个演艺圈名流齐聚的派对,肆无忌惮地热舞、喝酒、嗑药……
那身性感红裙吸引曼尼的注意。
他对她一见钟情。
他对事业的一心,也开始了二用。
这个派对里,少不了巨星压场,当时的顶流,布拉德皮特饰演的杰克康纳德也在其中。
他声名显赫,风流不羁,对待感情却很随便,其中一个爱好貌似是“不停离婚和结婚”……
在进入派对之前,他的第N任妻子已经受够了他的装腔作势,甩了他一巴掌,留下“离婚”的怒言愤然离去。
但杰克一点都不在意,进入派对喝酒作乐。
在他眼中,这一切都是演戏带来的附属品。
他真正的热情,是演戏。
婚姻更像是他寻求灵感的人生游戏。
此外,还有由李丽君饰演的亚裔演员、歌手朱,和约翰·艾德坡饰演的爵士乐小号手西德尼,他们在当时白人至上的娱乐圈也都有一席之地。
朱参演宴席歌手表演,偶尔接接戏,做字幕工作;西德尼有高超的吹奏乐技巧,身在小乐团,但对搭档的糟糕表现满腹牢骚。
这两个人出现在这种场合却不违和,可见当时是一个发展多么澎湃,以致于都来不及有“非我族类”的意识存在。
这场疯狂派对就像音乐篇章一个音调超高的序,所有人都意志高昂,对未来充满希望,坚信用电影改变人生,甚或改变世界。
转机很快就来了。
派对里有个女星嗑药过猛神志不清,舞池里狂舞的內莉被制作人员一眼相中,接替女星去片场演一个放荡女。
她抓住机遇,靠着放肆夸张的舞姿,以及眼泪说掉就掉的演技,成为这部电影的华点,跻身演艺圈,人气一时无两。
曼尼则是继续工作,稳打稳扎,对影片制作的敏感和感知,从杂工小弟,逐渐成为厉害的电影制作人;
西德尼被曼尼发掘,拥有电影镜头,被更多人所知,水涨船高,离开小乐团,走向大舞台,晋升名流;
杰克继续结婚、离婚的风流史,他热衷演戏,拥抱新技术,希望自己的电影能更多发展名垂青史。
朱保持着一股神秘的东方气质,和众人保持距离,但在给內莉配字幕卡的时候,被內莉的表演打动,并对其倾心不已。
故事和人生一样,有起有落,这一切电影给众人带来的美好,达到高潮,直到……有声电影的到来內莉虽然爆火,爱她的影迷甚至不惜追车。
但她母亲精神分裂,身为经纪人的父亲又是个只会挥霍她钱财的人渣笨蛋,导致她内里带有自毁的倾向。
默片的演出是她发泄情感的途径,但随着有声电影到来,她的声音演出不被认可,人气急转直下。
加上她吸毒赌博滥交,负债累累,渐渐成为好莱坞影业的弃儿。
乔治的电影之路也来到了尽头。
他是最先拥抱有声电影的明星,但当他带有口音的台词一出口,整个电影院都在发笑。
两部票房失利,让他无法东山再起,活渐渐减少,甚至只能去接烂戏。
他表面放荡不羁,但实际视影如命。
当观众抛弃他,电影不再需要他,他整个人也日渐消沉。
曼尼,也真的如他所愿,凭借踏实和智慧,成为一个颇受重视的制作人。
但內莉却找上门来,她因为烂赌欠下某黑社会大佬一屁股巨债,这笔钱连曼尼听了都倒吸一口凉气。
但架不住爱意,他想尽办法替她偿还。
却阴差阳错把大佬给惹怒了,背上追杀令,最后逃亡墨西哥,也断送了自己的电影之梦。
西德尼虽然成为大明星,但上流社会的话题让他格格不入。
彼时种族歧视氛围愈加浓厚,为了打进南方市场,身为黑人的他居然因为影片显示不够黑,要涂上黑炭表演节目。
权力让他低头,只能扮上黑装,进行屈辱的音乐表演。
朱曾和內莉有过短暂的情侣生活,在曼尼的干预与工种的缩减下,她离开內莉,淡出好莱坞,疯狂的派对难以寻觅她婀娜的旗袍身影。
你以为这是逐梦演艺圈,大家都有美好未来?
并不是。
影片最后,內莉吸毒身亡、杰克吞枪自杀、朱远走欧洲、西德尼重回小剧场……而曼尼,十几年后带着妻子回到旧日工作之地,一个人在电影院看着电影,而今电影从无声走向有声,从黑白走向彩色,想到这些年月的沧桑巨变,多少弄潮儿此起彼伏,只有电影在不断迈步前进,不禁在电影的微光中,落下难以自持的泪水。
02 浓烈的色彩,不加节制的音乐节奏这部影片依然带有导演达米恩·查泽雷浓烈的个人痕迹。
色彩特别浓烈,节奏紧凑激烈,就像一套可视化的疯狂爵士乐进行曲。
整部电影呈现的几乎是不疯狂不成魔的画面。
对我来说,印象最深刻的色彩有两场戏。
影片开场那个放浪的影人派对,橙红土黄浓郁黑,所有人都极尽所能做着各种龌龊事。
这样浓郁色彩里,內莉的红色更是扎眼,自信性感桀骜不驯的气质,在镜头的对焦下,成为舞池焦点,让我们跟着曼尼沉迷的眼光,沦陷为她的裙下之臣。
另一个是在影片结尾,曼尼带着伙伴去见黑社会大佬,被阴森可怖的大佬带去“看有意思的东西”。
“蜘蛛侠”托比饰演一个如同小丑的大佬在伸手不见五指的地下城,每下一层都能看到超越想象的罪恶行为,直至最底,舞台中央,一个全身肌肉的面具人在围观者发疯的呐喊中,表演生吃活老鼠。
恶心的红与黑交汇,给曼尼很大震撼。
相对来说,地面上以前经历的放荡派对,简直是小儿科,甚至更像天堂一样的存在。
导演用这些至明至暗作为那个年代的底色,混乱、迷人且极具危险。
再说回节奏。
达米恩在《爱乐之城》《爆裂鼓手》已经展示过他对音乐电影卓绝的音乐控制力,这部影片虽然音乐不是主角,但却无处不在。
不说里面给派对或默片伴奏的乐队,单单镜头的切换,就很有爵士乐的节奏感。
比如在影片前段,人员密集的拍摄影城,意外事件层出不穷,需要赶在太阳日落前找到坏掉的摄影机替代物,內莉要在导演要求下呈现不同的落泪表演,现场出现火情必须赶快救火,超千人的战争场面混乱至急继续调度……
现场各种急迫被交替剪辑在一起,好像一切都要玩完了,但随着曼尼争分夺秒抢来了摄影机,拍摄得以进行。
所有的危机在最后一刻化险为夷。
在温暖的日光下,杰克在千军万马的背景下与女主接吻,一只蝴蝶停靠在他的肩膀上;另一片场大火终于被及时扑灭;內莉的第一场戏,如导演要求,落下珍贵的一滴泪……
激进之后,迎来温柔篇章,曼尼看着眼前所有一切,眼含热泪。
这是电影美好的奇迹时刻。
这种像《爆裂鼓手》一样,带着炸裂鼓点的节奏在电影中比比皆是。
因为录音系统的不完备,错漏百出,一场简单的进门戏拍了七八遍。
这七八遍重拍被导演全程记录下来,从调试、出错、暴怒、打架、收尾……每一次变化都站在一个音律改变的节点上。
有声影片到来,让杰克找工作、曼尼调整片场、西德尼蒙受耻辱拍片……每个人的命运变奏,像被分成不同声部一样,紧密相连,十分过瘾。
在影片最后,曼尼坐在电影院落泪,甚至有致敬《爱乐之城》的意味,历史上第一个“影片”骑马的人开始,一直到有故事的电影,从黑白到彩色到3D,从声音到特效,从《雨中曲》到《阿凡达》,最后又回归到曼尼的眼泪,从他的泪水中,串起整个电影发展史。
很难不想起《爱乐之城》结尾畅想男女主角另一个平行时空幸福美满结局的设计。
03把一生都耗尽了的表演这是一部疯狂的电影。
连同演员的表演也是疯狂的。
罗比贡献了比小丑女还疯一万倍的表演。
电影里的內莉自信满满,粗俗下流,百无禁忌,但也脆弱不堪,自我堕落。
她可以毫不在意自己裸露,肆意展现美貌身材;但她也接受不了伪装,以及别人对她意有所指的诋毁。
爱上这样的女人,是非常危险的事。
曼尼爱她,不惜身败名裂、差点丢了性命,最后远走他乡。
但又无怨无悔。
整个戏里,罗比显得又脏又美。
这让她最后从曼尼的车离开,哼着小曲,迈着舞步,走入黑暗,特别让人唏嘘。
这是她注定好的命运。
谁的命运,在这场浮华梦中,又不是都注定好的呢?
布拉德皮特饰演的花心名角,表面处乱不惊,甚至可以说没有心。
但当他得知当初告诉他“你能演戏”的挚友吞枪自杀,露出的震惊,以及被影评人赤裸裸地指出“他没有任何机会”的痛苦,隔着屏幕都能感受到他对电影的幻想与幻灭。
包括他最后和老友交谈之后,生无可恋,前往房间自杀的那场戏,也特别有人味。
在布拉德皮特这张老脸上,想到他戏里戏外的人生,我感受到了那种“俱往矣”的悲怆。
新人迭戈一出来就能担纲这部大投资巨著的电影,但他没有被巨大压力压倒,很多场景他都HOLD住了。
比如对內莉一见钟情的场面,比如被杀手追杀到尿裤子,比如最后,最重要的,对电影落泪的场面,都聚焦在他的脸上。
完全看不出新人的痕迹。
重点是,他长得好像基里安·墨菲啊!
都有硬朗的面孔和深邃的眼神,无论是愣头青还是职业精英,或是历经磨难的中年人,他忠实地还原之后,还不忘散发那神秘且带有忧伤的气质。
其他角色都有贡献了专业的演技。
无论是西德尼的不甘受辱,还是朱的东方神韵,也为本片增添亮色。
以上提到的这些角色都有历史原型,有兴趣的同学可以翻翻其他影评了解一下哟。
《巴比伦》到底象征什么呢?
有一个说法是来源《好莱坞巴比伦》的八卦书,这书讲述了许多好莱坞黄金时期明星的八卦新闻,涉及各种瞠目结舌的丑闻,包括卓别林、玛丽莲·梦露、鲁道夫·瓦伦提诺……但都未经证实;还有一个是从名字出发,一个坍塌的空中楼阁,一个毁灭的文明……大概,影片中的很多人,他们在好莱坞的经历,都象征着浮华之梦的坍塌。
但也正是有着这些人,在电影中前仆后继的奉献着艺术生命,让电影的艺术和技术,才能踊跃地发展发光。
他们的逝去,并不代表一种绝望。
正如影片中,影评家对布拉德皮特所说:“当有人在放映你的镜头时,你又会活过来!
”
这部电影,真的很挑观众,但相对于多年前我看得一头雾水的《好莱坞往事》《曼克》,它又猎奇又易懂。
《曼克》它不是一部高尚的完美的片子,里面有太多问题,没有清晰的主线,表达的东西多而杂,观感也很挑战普通观众,加上三个小时的时长,对大部分人来说,这可能是一部让人备受折磨的片子。
所以它不那么值得推荐,但刚好击中了我的红心,我的情绪。
所以,花了这么长的篇幅,跟大家唠叨唠叨。
就酱紫啦。
让我们,继续在电影里,做梦吧。
本文翻译自 What’s Fact and What’s Fiction in Babylon, the Star-Studded New Movie About Early Hollywood原作者:Hilary A. Hallett《巴比伦》是这样一部电影,它将镜头对准了那些追随美国早期电影工业的男男女女,他们追随着荒芜的洛杉矶荒漠小镇,亲眼见证它一步步成长为名为“好莱坞”的文化巨头。
本片由达米恩·查泽雷(《爆裂鼓手》、《爱乐之城》、《登月第一人》)导演及编剧,以色彩饱和度极高的2.39:1宽银幕变形镜头拍摄,摄影师莱纳斯·桑德格伦(《爱乐之城》、《登月第一人》、《007:无暇赴死》)掌镜,精心描摹了早期的电影工业世界,并再现了曾经电影的制作流程。
本片除了有“千人阵容” (cast of thousands) 参演的高概念之外(这也是1926版《宾虚》设计的广告词,而这部电影也同样用这千人阵容“再现”了《宾虚》的拍摄过程),本片的主要演员有饰演主角的迭戈·卡尔瓦(墨西哥裔新人演员)、玛格特·罗比(《时空恋旅人》、《好莱坞往事》、《自杀小队》)、布拉德·皮特(《燃情岁月》、《好莱坞往事》、《无耻混蛋》),还有饰演中坚角色的托比·马奎尔(《蜘蛛侠》、《了不起的盖茨比》)、约翰·艾德坡(《藩篱》、《霸主》)以及华裔演员李丽君(《致命女人》、《性/生活》)。
虽然已有不少批评的声音指责《巴比伦》是对历史混乱和糟糕的再现,但是它的精彩程度仍不逊于任何描摹电影工业从无声过渡到有声这段时期的其他电影。
此外,一些罕见的历史研究,如女性和少数族裔在早期电影行业中的工作状态、洛杉矶的波西米亚式生活方式,都被导演搬上了银幕。
奇怪的是,相对于电影史学家刻薄的批评而言,我对《巴比伦》最大的不满并不是它与真实历史的相悖,毕竟艺术创作也有它自己的范围。
让我感到不满的是,这部电影因为向观众过度地展示了早期电影的制作画面而使结构有所失衡,与剧情叙事有所割裂。
此外,《巴比伦》似乎还带出了一些问题,如在片场中站在摄影机之后的人都发生了什么样的故事,但是电影却只是含糊回答。
但是无论如何,任何对好莱坞左派议题感兴趣的观众都会陶醉于这部充满时代感的视听盛宴之中。
早期好莱坞真的像电影中那样充满连绵不绝的派对狂欢吗?
是的——至少对部分人如此。
在禁酒令的时代,人们却是在加剧酒精摄入,在洛杉矶这座城市中更是如此。
饮酒因为被视为“危险行为”,因此被赋予了“时尚运动”的标签,与毒品一道融入了追求刺激者们追求的生活方式。
在电影制片厂和其他地方,毒品活动都是非常猖狂的,因为在1914年《哈里森法案》实施禁毒以前,鸦片及其衍生产品如海洛因、吗啡都可以很轻易获得,而此后十年里执法不够严格,导致毒品依然泛滥。
洛杉矶是否真的像《巴比伦》所暗示的那样自由散漫和充满暴力?
《巴比伦》所展现的洛杉矶的暴力与动荡,是有真实历史依据的。
在现代化的进程中,洛杉矶在1910年代开始了人口大爆炸,并在1920年代成为了加州最大的城市,越来越多的游民也定居至此。
在电影所展现的那段时间里,枪支与毒品和私酒一同泛滥,洛杉矶人也经历了比其他城市更多的入室抢劫和凶杀案。
这么多无业游民聚集在这样一个公民结构尚未成型的城市里,往往意味着混乱与腐败。
玛格特·罗比的所饰演的Nellie LaRoy,原型是谁?
Nellie LaRoy的人物原型为克拉拉·鲍(Clara Bow)。
在电影的宣传阶段,罗比谈到了她对克拉拉生活的研究,以及这如何影响了她对Nellie LaRoy这一角色的演绎。
“她的所经历的是我所能想象到的最恐怖的童年”,罗比如此说。
克拉拉成长于贫困的布鲁克林(在电影中则改为新泽西),她的母亲是精神分裂症患者,曾试图亲手杀掉克拉拉;她的父亲则是一个酒鬼,并且可能对她有性虐待的行为。
罗比在本片中听从导演的安排,如机器一样一遍遍地说哭就哭,这种强大的泪腺或许就是来自于其过去悲惨的经历。
在电影中,LaRoy解释自己如何能拥有这种天赋时,她的回答就是:“All I have to do is think of home.”
克拉拉·鲍本片另一个小而重要的角色,虚构的电影记者Elinor St. John,她在史实中对应了英国小说作家Elinor Glyn,是好莱坞里唯一一个试图去保护克拉拉的人,只可惜她失败了。
电影中的Elinor
历史上的Elinor这部电影关于Nellie LaRoy的描述,大部分几乎是直接从关于克拉拉的真实生活的史书中摘下来的。
罗比扮演的克拉拉是默片时代最受欢迎的明星之一,是爵士时代的权威象征。
和克拉拉一样,LaRoy在电影中出演的是一个“衣着行为放荡”的人,她并没有像其他角色一样试图掩饰自己“从阴沟中爬出来”的过去,反而放肆真实地去生活。
此外,电影中的LaRoy是双性恋,历史记录中的克拉拉是一个开放式的性杂食者,所以关于性向这点,谁能知道答案呢?
罗比(左)与克拉拉(右)
电影中的克拉拉:Nellie LaRoy在《巴比伦》中,LaRoy的狂野生活使他走向了自我毁灭,而在真实历史中,疲惫与性解放的生活方式迫使她在1933年远离好莱坞,以保护自己的心理健康。
后来她与曾经主演西部片的男演员Rex Bell在内华达州的一个牧场定居下来。
布拉德·皮特饰演的角色,Jack Conrad,他的原型是谁?
Jack Conard的故事与演员约翰·吉尔伯特(John Gilbert)十分相似。
吉尔伯特在当代被大众遗忘,他是默片时代极具才华的风流演员,他娶过四个女演员为妻,并与许多其他人(如葛丽泰·嘉宝)恋爱。
就像电影中的角色一样,吉尔伯特也正如他在银幕中常常出演的形象,风流倜傥。
约翰·吉尔伯特
电影中的吉尔伯特:Jack Conard吉尔伯特的死并没有《巴比伦》中Jack的自杀那么壮观,但他也依然没能完成进入有声电影时代的转型;也是因为与制片厂的纠葛,他成为了被影史技术革新抛弃下的人。
1936年,吉尔伯特死于因酗酒引起的并发症,年仅38岁。
在导演查泽雷的安排下,《巴比伦》所讲述的1920年代的故事被框定为电影从无声时代进入有声时代的过渡期,而玛格特·罗比和布拉德·皮特所饰演的银幕角色,却与历史上他们的大多数同行不同,被时代洪流碾压而过,陷入悲惨的结局。
当时的好莱坞,真的有那么多白人顺性别男性群体以外的人参与吗?
绝对是的。
默片时代白人女性导演、制片人和编辑的数量直到近期才被证实,而在此之前她们却一直被历史埋没。
在1930年代大制片厂系统占据行业主导地位之前,女性也有广泛参与到电影创作中的自由。
真实历史上,女导演Dorothy Arzner发掘了克拉拉,她在《巴比伦》中正对位发掘了LaRoy的那位导演Ruth Adler(顺带一说,这位饰演Ruth的演员还是本片的总制片人,Dorothy Arzner正是她的职业偶像)。
她在1929年拍摄的电影《野宴》,指导克拉拉的表演从无声时代进入有声时代。
历史上的女导演Dorothy Arzner
电影中的Dorothy Arzner:Ruth Adler(右二),甚至是由《巴比伦》的制片人亲自饰演;此外本图中的亚裔摄影师对应的历史人物为黄宗霑默片既吸引也允许许多不同种族和语言背景的演员参与到电影工业。
这一时期的亚裔电影人比几十年后要多得多,如早期的早川雪洲、安必立,以及好莱坞最伟大的摄影师之一黄宗霑(10次提名奥斯卡,2次获得最佳摄影奖),他也在《巴比伦》中有一点点戏份。
黄宗霑堂妹黄柳霜,在电影中化身为由李丽君饰演的Fay Zhu,在真实的好莱坞中曾出演过60多部电影,最著名的是她与好友玛琳·黛德丽一起主演的《上海快车》。
黄柳霜后期的挫折来自于在好莱坞面临的日益严重的歧视,这导致她决定离开这里,回到中国生活、在欧洲工作,就像电影中的Fay Zhu一样。
黄柳霜
电影中的黄柳霜:Lady Fay Zhu(译者补充:黄柳霜在好莱坞闯荡时,因为亚裔角色有限,且一直被要求出演符合种族刻板印象的角色,因此她的职业生涯受到了不少阻碍。
也是由于后来种族主义在好莱坞的兴起,以及《海斯法典》对电影中跨种族爱情情节的审查,导致其无法再扮演爱情片的主角,她在好莱坞的演艺事业更加苦难,因此决定搬到在电影工业里更加自由的欧洲。
值得一提的是,米高梅在1930年代时将赛珍珠创作的关于中国农民的小说《大地》改编为电影时,黄柳霜曾被认为是最合适的女主角人选。
但是由于种族主义的问题,她还是被白人演员取代。
在2022年10月,美国铸币局在铸造新版硬币时,将黄柳霜的面孔印在了25美分硬币上,她也成为第一个被印在美国货币上的亚裔。
)
新版25美分硬币上的黄柳霜声音在电影中的出现创造了一个短暂的时代风口,使得爵士乐大师如Louis Armstrong, Duke Ellington, Ethel Waters和Bessie Smith得以借着这一风口攀登。
但是《巴比伦》中由约翰·艾德坡饰演的黑人小号手Sidney Palmer的人物原型却很难寻觅,他或许是由洛杉矶本地不太出名的演奏者Curtis Mosby 和Les Hite为灵感创作。
他们曾在表演中被要求以黑木炭把他们的肤色涂到更黑,以符合种族主义的刻板印象,就像电影中的角色那样。
电影中的小号手Sidney Palmer而《巴比伦》的男一号,由新人演员迭戈·卡尔瓦饰演的墨西哥打杂工Manny Torres(后来成长为电影制片人),很可能是以来自古巴的制片人René Cardona为原型,并在后来离开好莱坞,回到南美,在墨西哥的电影黄金时段继续发光发热。
历史上的南美移民制片人René Cardona
电影中的René Cardona:Manny Torres早期好莱坞也真的如此接受LGBTQ人士吗?
答案依然是肯定的!
在《巴比伦》中,李丽君饰演的Fay Zhu被描绘成一个拉拉,她也和女主角LaRoy陷入了一段热恋。
当她们第一次在派对上起舞的时候,派对上的众人对此并没有注意到她们之间的暗生情愫——在这个顺直人都在放荡的地方,搞搞同性恋能算什么事呢?
第一批电影演员大多来自都市剧院之中,在这里,双性恋、同性恋通常有着不同寻常的接受度,至少在这个圈层里大家对此是宽容的。
默片时代的巨星之一威廉·海恩斯(William Haines)就早早出柜,与他的同性伴侣生活在一起,女导演Dorothy Arzner(电影中是发掘LaRoy的Ruth Adler)也是如此。
电影媒体在当时也在不断成长的都市亚文化影响下来暗示各种queer行为。
电影中的Lady Fay Zhu以拉拉的形象出现
而历史上的黄柳霜也曾穿上过这身衣服而在1930年代,在《巴比伦》虚构的世界结束之后,这种对LGBTQ的宽容无法再维持,当时的业界甚至联合倡议立法,在《电影制作守则》(Hays Code,又称海斯法典)的规范下对电影中的同性恋行为自我审查。
这个由天主教牧师起草的法典反映了道德多数派的主流风尚——变本加厉地迫害LGBTQ群体,并在几十年内禁止银幕上出现同性恋行为与跨种族爱情。
附赠:关于本片的trivia (以下部分内容是由我自己发掘,部分翻译自IMDb)本片的片名《巴比伦》可能是来自一本花边猎奇书《好莱坞巴比伦》(Hollywood Babylon),它记述了1900年代至1950年代好莱坞的各种花边消息。
它于1959年在巴黎以法语首次出版,1965年于美国首次出版后不久便遭被禁,直到十年后才重新面世。
后世评价本书“本质上是一部虚构作品,内容没有任何价值。
” 这本书详细描述了好莱坞明星从无声时代到1960年代明星的丑闻,涉及的人物包括包括:查理·卓别林、卢普·韦莱斯、玛丽·诺兰、鲁道夫·瓦伦蒂诺、玛丽·普雷沃斯特、玛丽·阿斯特、华莱士·里德、奥利弗·托马斯、珍妮·伊格尔斯、塞尔玛托德、埃罗尔·弗林、弗朗西斯·法默、胡安妮塔·汉森、梅·默里、阿尔玛·鲁本斯、约翰·吉尔伯特、芭芭拉·拉马尔、拉蒙·诺瓦罗、珍·哈露、卡罗尔·兰迪斯、拉娜·特纳、朱迪·加兰和玛丽莲·梦露。
本书自出版以来,其真实性就备受质疑,不过这不妨碍它成为众多都市传说的源头。
它谎称克拉拉·鲍与整个南加州大学橄榄球队发生过性关系,在本书第二次发行时,克拉拉的儿子们曾考虑起诉本书作者。
不过本电影是Chazelle的原创剧本,和《好莱坞巴比伦》这本书没有任何改编关系。
Chazelle也在一档播客节目中说过,电视剧《巴比伦柏林》也启发了他的创作。
本片的剧本在2019年时曾泄露出来,在原剧本中,Nellie和Fay Zhu的角色都是使用的其历史原型真名:Clara Bow和Anna May Wong(黄柳霜)。
艾玛·斯通(《爱乐之城》女主演)其实是最初敲定来饰演女一号Clara Bow(Nellie)的人选,但是因为新冠疫情导致的制作推迟和排期冲突,她就退出了这部电影,其角色由罗比接替。
很好笑的是,这种顶替是相互的,因为艾玛·斯通曾经出演的《鸟人》角色其实原定的演员也是罗比。
在布拉德·皮特和莱昂纳多·迪卡普里奥拍摄《好莱坞往事》期间,他们二人都读了《巴比伦》的剧本。
而小李的朋友托比·马奎尔也是《巴比伦》的制片人之一。
罗比和皮特都出演过《好莱坞往事》的主角,这两部电影都是在讲述好莱坞的变革时代。
《巴比伦》讲述电影从无声到有声时代的过渡,这也是大制片厂制度成型的时代;《好莱坞往事》则讲述商业电影类型片的转变时代,这也是大制片厂制度逐渐瓦解的时代。
两部电影都把镜头对准了在时代变革中挣扎的人。
其中,布拉德·皮特在《巴比伦》中饰演的经历中年危机的演员,就很类似莱昂纳多在《好莱坞往事》中出演的角色。
罗比在《巴比伦》中的角色和她在《好莱坞往事》中的角色(莎朗·塔特)都做出了同样的事情:在进影院观看自己的电影时,她们都说了I'm in the movie,并以此要求给自己免票;在进入影院后,她们也都在观察周围观众对于自己演出的反应。
这应该是Chazelle对昆汀的一个俏皮致敬。
除了《好莱坞往事》,本片最大的致敬电影就是《雨中曲》,甚至可以被看成是《雨中曲》的重写:同样是讲述好莱坞从默片到有声时代的过渡故事,同样花了不少笔墨来展现这一时代背景下的电影制作流程,甚至连进入有声时代后因技术问题在拍摄时屡次NG的镜头都在《雨中曲》中有其原本对应情节。
此外,布拉德·皮特饰演的Jack Conard在拍摄有声片时说出的那句糟糕的台词"I love you, I love you, I love you",都是来自《雨中曲》。
本片的总制片人Olivia Hamilton,就是导演Chazelle本人的妻子;她在本片中还饰演了发现Nallie的那位女导演。
如果你还记得《爱乐之城》里高司令来咖啡厅找石头姐时,有位找石头姐要求退还面包的女顾客,那位女顾客其实也是由她客串的。
2022年4月,有消息传出托比·马奎尔将在这部电影中扮演卓别林。
然而,他实际上扮演的是一个和卓别林没任何关系的虚构人物。
Chazelle在2009年时就把本片剧本引荐给一位制片人来看,那位制片人觉得这个故事过于野心勃勃,但他也确实喜欢这个故事,于是就建议初出茅庐还没有任何业内资源的Chazelle先去试着写一部音乐电影,所以才有了后来的《爱乐之城》。
Chazelle为了给Manny这个角色选角,他筛选了上千张照片,但是新人演员Diego Calva的照片一下子就让他相中了。
Chazelle说,他直接被Diego的眼睛和造型吸引了。
1932年,Nellie签下的85000美元赌债,相当于2023年的一百八十五万。
本片的片名,直到电影开场后的第32分钟才出现。
皮特饰演的角色在和妻子争吵时说着意大利语,妻子说他你根本就不是意大利人,你来自Shawnee。
事实上,皮特本人就是来自Shawnee,俄克拉荷马州的一个城市。
电影开头里那段荒诞、淫乱又好笑的一个场景,是一个极度肥胖的男人在做爱时不小心杀死了一个年轻女人,这个故事其实是有原型的。
历史上的那个胖子叫Roscoe "Fatty" Arbuckle,年轻女人叫Virginia Rappe。
胖子Roscoe曾是那个时代好莱坞的著名谐星,他曾执导过卓别林,并带领基顿进入电影行业。
当时媒体报道(但更多是为夺人眼球的新闻渲染),Roscoe因过度肥胖,其身体重量导致Virginia在与其性交过程中膀胱破裂,感染而死。
后来Roscoe被审判了三次,前两次因陪审团不能给出一致的有效裁决而作废,第三次审判时才判定他无罪。
无论本案的真相为何,此次丑闻掩盖了Roscoe作为先锋喜剧演员的遗产、断送了他的电影事业;他的作品也在海斯的审查中被禁止;尽管后来有过短暂的回归,他还是在46岁时在睡梦中默默死去。
(感谢评论区指正,已更改掉事实不当的表述)。
拍摄现场的混乱不堪入目,但是看到男主苦等一个小时拿到相机驾驶救护车一路疾驰到拍摄现场,忽然觉得一切值了。
夕阳下相拥而吻,蝴蝶落肩头,成就瞬间的永恒之美。
在拍摄现场被问为什么能一秒流泪,“因为我会时常想起家乡”,人只活一瞬间不是么。
女主疯疯癫癫的证明想自己可以与响尾蛇决斗,结果被咬,现场一片恐慌。
Fay沉着思索,毅然决然的砍断蛇头,吸出蛇毒,酒精消毒伤口,Laroy感动到与其相吻,可能是为了补偿那个聚会上被强行打断的未完成之吻吧。
……
看完之后好累,像是跑完了5公里馬拉松,像是參加了5小時不停息的搖滾派對,極致的用力,混亂的瘋狂,結果還是像看了好萊塢往事+蓋茲比…卻只是淺顯展示出了表面的浮華...千萬紙醉金迷的鏡頭飄過之後,啥也沒留下
之所以这片子会血本无归,最根本原因是导演已经飘了。过于自我欣赏而自我陶醉地将自己对好莱坞对大家都没经历过时期加以虚构,你可以说他要表现最富有传奇的名利场贵圈很乱很脏很恶心但大可不必如此浮华造作地斥巨资来呈现。让观众在三个小时观影过程中得不到任何感情共鸣更多是光怪陆离嗑药后的不知所云影画,宛如上了一堂天花乱坠的电影史公开课。希望导演能沉下心来重新做回《爆裂鼓手》《爱乐之城》这样优秀的作品
又臭又长,是爱电影还是怀念站在风口上,猪都能起飞的年代?无病呻吟、被害妄想,充满对其他艺术形式的敌意,导演是不是跟Conrad一样中年危机了
导演因为太爱电影而导演了一场SM Hollywood的大戏
真正“好莱坞往事”。无论是落寞离开(Manny)、深陷泥沼(Nellie)还是绝望释然(Jack)“一百年后当你我都不在人世,当有人在影片中放映你的镜头时,你又会活过来…他们的灵魂将再次相聚”一个时代的落幕固然令人遗憾无助,却并非全然悲伤:一个在暴君的穷奢极欲下逐渐走向混乱与颓败的帝国,它的最后时刻必会出现前所未有的光鲜与活力,配以娱乐性观赏性极强的视听剪辑更是如此,极大减轻了时长带来的疲惫感
一部无意义的电影,毒品般的形式主义欢愉,毫无内核。
很多人拍写给电影的情书,其实都只是送给爱电影的自己。很多人为这样的片子动容,其实都只是在为爱电影的自己动容。
魔怔了出门右转精神科不好么 不要折磨观众
这个导演就是喜欢最后来概括中心思想…
比造梦之家更造梦,比好莱坞往事更往事,三小时长片,节奏把控上乘,剪辑毫不拖泥带水,不容易,虽说这次步子跨得有点大,但查泽雷过去的优势还是显露无遗。罗比和皮特再次演了个基本没啥交集的平行“对手戏”,明星落寞无戏演,溜入影院窥风评,像极了《好莱坞往事》里俩人角色的对照。结尾的一系列死亡和讣告再次验证,所谓历史或戏说,不过是相似命运在不同人身上反复上演罢了。
不恰当的胡说,是气质让我想起但丁神曲的作品,前半段上升入paradiso,后半转入inferno。最后半小时很没必要吧,别给电影写情书了,它不缺也不需要导演们的赞美。
别再给电影写情书了,电影要告你们性骚扰了~
人心不足蛇吞象,纸醉金迷好莱坞。我真是太喜欢这种癫狂、淫乱的人生了,做梦都想回到性解放的年代。
深夜锐评:我明白了,查泽雷的问题在他最近这两部电影里很明显的体现在他写不好人和人之间感情的发展和变化,只是把人塞在一个既定的假象的设置里而已,这两人如果情感都立不起来,你再爱默片又有啥用呢,… ?片尾更让人感觉这是一个戈达尔粉丝看到偶像去世之后的情绪崩溃产物。当然也更有可能跟戈达尔毫无关系,心疼。可以给到三星(2.5)大概因为视觉效果啊长镜头什么的啊看得出来真的花了钱在电影院豪坐三小时不瞌睡。。?
Mediocre
盡皆過火,盡皆癲狂,滿紙荒唐言,一把辛酸淚。Damien Chazelle嗑嗨了,去他媽的現實真實,活脫脫一場狂想曲,荒誕、荒謬、張揚、張狂,在絕大部分時間都是華麗甚至花哨時,那些穿插在其中的幾處冷靜反而更加出位更加迷人,即便在近百年後以喜喪的方式致敬舊時代好萊塢影人,終究還是難以掩蓋去年煙花特別多的悲傷,以上評價僅給前兩幕,至於第三幕,有一半以上的戲我很不喜歡,甚至討厭。男女主角的角色塑造支撐不足,兩者之間的情感羈絆顯得脆弱,反而是三個主角中多數時候獨立一支的Brad Pitt更加完整。
個人的に無理!(“文艺界漫威”好像很适合用来形容这位导演的世界观
很无聊的storytelling,剪辑太快内容太满看得我非常累,有时候风格太相似感觉也不一定是好事,像一个特立独行被老师前辈疯狂吹捧的学术新人写的期末论文,想把花招全部使出来,拳拳赤子之心也不好说他不好,但是真的好满。
在南柯一梦的风流簇拥不再之后,在宴会厅偶遇老友寒暄之后,在给侍者一笔慷慨的小费之后,随着音乐翩翩走回楼上房间之后,或许你能理解这时候开膛结束自己生命的美感吗。在被追杀的途中跑进舞厅之后,在和深爱你的男人舞池相拥私定终身之后,又觉得不能离开这个用电影造梦之地,或许你能理解这时候不告而别,随着音乐消失在夜色里的美感吗。在所有荒诞癫狂璀璨糜烂的派对全都散场之后,在所有恐惧落寞痛苦的记忆全部归于平静之后,或许你能理解,不论怎样,我们还是会坐在漆黑的影院里,为一场又一场的幻梦而流泪的美感吗。
“100年后,当你我不在人世,后人们放映我们的电影时,我们又都活了过来。”查泽雷是我极其喜欢的一个八零后导演,la la land曾经在大银幕看过三遍。但是几部成名作之后就开始放飞自我了(庆幸好莱坞还有伍迪艾伦、东木大爷这样的豆腐匠),如果少一些恶趣味和过度致敬的迷影梗,这片可以打五星。全片最触动我的是那个爵士小号手,你不必在星光艳丽、莺歌燕舞、声色犬马的聚光灯下出卖自己的才华,乡村里不起眼的一家咖啡馆也未尝不是一种选择。【NOGRP/12.9GB】